Билеты по истории русского искусства XII-XVII вв
| Категория реферата: Рефераты по культуре и искусству
| Теги реферата: ответы по контрольной, государство реферат
| Добавил(а) на сайт: Voloshin.
1 2 3 | Следующая страница реферата
Архитектура Киева 10-11 вв.
КИЕВ… ГОРОД ВЕЧНОЙ ЮНОСТИ… Город, славная история которого насчитывает
полторы тысячи лет. «…вся честь и слава и величество и глава всем землям
русским – Киев» - так с гордостью начертал неизвестный летописец.
Знаменитая София Киевская…Где-то за порогом шумит двадцатый век, а
здесь…Здесь все дышит святостью так же, как девятьсот лет назад. Построена
она, равно как и Золотые ворота, в княжение Ярослава Мудрого. В первой
половине одиннадцатого века он расширяет границы древнего Киева и возводит
величественный ансамбль каменных зданий. В «Повести временных лет» под 1037
годом об этом сказано так: « Заложи Ярослав город великий Киев, у него же
града суть Златыя врата; заложи же и церковь святыя Софья, митрополью, и
посемь церковь на Златых вратах камену святыя Богородица благовещенье;
посемь святого Георгия монастырь и святыя Орины». Созданная в далеком
одиннадцатом веке София Киевская во все времена восхищала и продолжает
восхищать людей как выдающееся произведение искусства. Еще древнерусский
писатель Илларион сказал о ней: « Церкви дивна и славна всем округниим
странам…» Вокруг Софийского собора возвышались патрональные Ирининская и
Георгиевская церкви, каменные княжеские и боярские дворцы, деревянные
жилища киевлян. С Софией Киевской связаны многие события политической, общественной и культурной жизни Древней Руси. Здесь проходили торжественные
церемонии «посажения » на великокняжеский престол, встречи иностранных
послов, заключались договоры о мире между князьями. Здесь находилась первая
на Руси библиотека, собранная князем Ярославом Мудрым, существовала
мастерская художников-миниатюристов и переписчиков книг. Последние
перестройки XVII- XVIII веков в корне изменили здание и придали этому
памятнику архитектуры вид, в котором он предстает перед нами сейчас. Но под
поздними барочными наслоениями сохранились конструкции одиннадцатого века.
Основные размеры внутри здания (37* 55 метров и высота 29 метров) остались
прежними. Однако композиционный замысел и архитектурные формы сооружения
были иными. На восточном фасаде выступали пять апсид (что отражало
внутреннюю пятинефную структуру), с севера, запада и юга собор окружали два
ряда открытых галерей – двухэтажные внутренние и одноэтажные наружные.
Здание венчали тринадцать куполов полусферической формы, покрытые свинцом.
На западном фасаде возвышались две асимметрично поставленные лестничные
башни для подъема на хоры. Восточная оконечность северной галереи
представляла собою замкнутое помещение с небольшой апсидой, где находилась
великокняжеская усыпальница (здесь стояли каменные саркофаги Ярослава
Мудрого, Всеволода Ярославича, Владимира Мономаха и других великих киевских
князей). Своеобразную живописность внешнему облику собора придавала кладка
стен – ряды темно-красного бутового камня, прослойки тонкого плоского
кирпича (плинфы) на розовом цемяночном растворе. Внутри собора в основном
сохранились архитектурные формы одиннадцатого века. Это – стены основного
ядра здания, двенадцать крещатых столбов, делящих внутреннее пространство
на пять нефов, столбы и арки галерей, а также тринадцать куполов со
световыми барабанами. Главный купол, поставленный на пересечении
продольного и поперечного нефов, освещает центральное подкупольное
пространство. В восемнадцатом веке над одноэтажными галереями были
надстроены вторые этажи с куполами и заложены открытые арки. Внутри были
растесаны окна в стенах собора, на месте древнего входа сделана большая
арка. Не сохранились западная двухъярусная тройная аркада в центральной
подкупольной части (аналогичная южной и северной ) и древние хоры над нею.
Поэтому центральное подкупольное пространство, имевшее в древности форму
равноконечного креста, в западной части изменило первоначальный вид. Особую
ценность представляют настенные росписи Софии Киевской одиннадцатого века –
260 квадратных метров мозаик, набранных из кубиков разноцветной смальты, и
около 3000 квадратных метров фресок, выполненных водяными красками по сырой
штукатурке. Сохранившиеся мозаики и фрески – это третья часть всей
живописи, украшавшей в старину здание. Сочетание мозаик и фресок в едином
декоративном ансамбле – характерная черта Софии Киевской. Золотые ворота в
Киеве – один из немногих дошедших до нас памятников древнерусского
оборонного зодчества. Этот архитектурный шедевр когда-то представлял собой мощную боевую башню с возвышавшейся над ней надвратной церковью
Благовещенья. Древняя кладка Золотых ворот особое впечатление производит со
стороны проезда. Высота сохранившихся стен достигает девяти с половиной
метров. Ширина проезда – 6,4 метра. Внутрь проезда выступают мощные
пилястры, на которые в древности опирались арки свода высотой 8,43, 11,12 и
13,36 метра. На лицевой поверхности стен хорошо читаются декоративные
особенности «смешанной», или «полосатой» кладки (ряды камня и плинфы на
цемяночном растворе). Ныне восстановленные Золотые ворота имеют следующий
облик: основная часть представляет собою башню с зубцами высотою 14 метров;
с внешнего фасада башня имеет дополнительный выступ – «малую башню»; проезд
ворот перекрывается с одной стороны герсой – подъемной деревянной
решеткой, окованной металлом, с другой – створками ворот, выполненными по
образцу древних врат, сохранившимся в Новгороде и Суздале. Надвратная
церковь восстановлена в виде трехнефного четырехстолпного храма одноглавого
храма, апсиды которого устроены в толще стены и не выступают из фасада. В
архитектурном декоре фасадов использованы орнаменты из кирпича, характерные
для древнерусских построек этого периода – меандровый фриз, поребрик и
другие. Над хорами находятся кувшины– голосники для улучшения акустики.
Полы храма украшены мозаикой, рисунок которой выполнен по мотивам древних
полов Софии Киевской. На стенах храма, как и в Софийском соборе, имеются
надписи-граффити. Кирилловская церковь была построена в середине
двенадцатого века на далекой окраине древнего Киева – Дорогожичах. Отсюда
основатель церкви черниговский князь Всеволод Ольгович взял штурмом Киев в
1139 году. Для представителей династии Ольговичей храм служил загородной
резиденцией и фамильной усыпальницей. В 1194 году здесь был похоронен герой
древнерусской поэмы « Слово о полку Игореве» киевский князь Святослав.
Архитектура Кирилловской церкви хорошо сохранилась с двенадцатого века.
Перестройки XVII-XVIII веков выразились в основном в перекладке части
сводов, достройке четырех боковых куполов, возведении пышного фронтона над
входом, оформлении окон и порталов лепным декором. Древние архитектурные
формы четко читаются под этими достройками. Это было трехнефное
трехапсидное шестистолпное однокупольное здание, вытянутое по оси запад –
восток. Его размеры 31* 18,4 метра, высота 28 метров. Древнее закомарное
покрытие не уцелело. Декор фасадов состоял из аркатурного пояска в верхней
части стен, барабана и легких полуколонок на барабане и апсидах. Стены
снаружи, по-видимому, были оштукатурены, откосы окон и порталов украшали
фресковые росписи. Сложено здание в технике порядовой, т.е. «полосатой»
кладки на известняково-цемяночном растворе. Центральное подкупольное
пространство храма – высокое, свободное, хорошо освещенное, с хорами в
западной части – контрастировало с остальными помещениями: полутемным
нартексом с нишами-аркосолиями для гробниц, крещальней, узкой лестницей на
хоры в толще северной стены, небольшой молельней на хорах. Особенностью
храма были маленькие придельные хоры перед южной апсидой, куда вела
лестница в толще стены алтаря. От древних фресок двенадцатого века, украшавших все помещения храма, осталось около 800 квадратных метров
росписей, представляющих собою ценные художественные произведения периода
Древней Руси. Для фресок Кирилловской церкви характерна выраженная
графичность лиц. Также интересно сочетание крупных белых, розовых, голубых
и оливковых цветовых пятен в цветовой гамме росписей.
2. Архитектура Новгорода 11-12 вв.
ДРЕВНЕЙШИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НОВГОРОДА с трудом читаются сквозь туман
легенд, саг и сказаний. Нет единомыслия даже в том, по отношению к какому
более древнему городу Новгород стал новым городом. Одним исследователям
казалось, что этим предшественником Новгорода была Старая Русса, расположенная на южном берегу озера Ильмень, другим – Старая Ладога, отстоящая от Новгорода на 190 километров к северу. В двух
километрах к югу от Новгорода, у истоков Волхова из озера Ильмень, расположен так называемое Рюриково городище. С начала двенадцатого века оно
хорошо известно в древнейших новгородских летописях под названием Городище
как резиденция новгородских князей, вытесненных из города в процессе
сложения в Новгороде вечевой республики. Но археологические раскопки
вскрыли слои, относящиеся к более древнему периоду – к концу девятого –
началу десятого веков. Есть основания предполагать, что именно по
отношению к этому поселению передвинувшийся к северу город получил название
«Новый город». Подобные «передвижения» на более удобную территорию были
характерны для ряда древнерусских городов и вызывались бурным ростом их
в процессе феодализации. При раскопках на территории Новгорода до сих пор
не удалось обнаружить слов старше десятого века. Первая крупная постройка –
дубовая церковь Софии «о тринадцати верхах», ставшая своего рода прототипом
Софии Киевской и впоследствии сгоревшая - была выстроена в 989(!!!) году
присланным из Киева первым новгородским епископом Иоакимом. Как и другие
города древней Руси, Новгород даже в эпоху расцвета был по преимуществу
деревянным: огромные лесные массивы этого края, делавшие дешевым материал, удобная доставка его по многочисленным водным артериям способствовали
этому. О многочисленных деревянных постройках – крепостных стенах, мостах, церквах и хоромах знати – уже в древнейший период неоднократно повествуют
летописи. Таким образом, архитектурный ансамбль древнего Новгорода
складывался в основном из деревянных построек. С 1044 года по приказанию
князя Ярослава (Мудрого) началось строительство стен кремля, который в
древнем Новгороде обычно называли детинцем. Год спустя, в 1045 году, в
новом детинце был заложен грандиозный каменный храм Софии. Следует
упомянуть, что князь Ярослав в 1014 году отказался платить дань Киеву, чем
фактически провозгласил начало независимости Новгорода, а значит, свой, независимый путь в развитии архитектуры. Храм строился пять лет – с 1045-
го по 1050-ый гг. Новгородская София – один из наиболее выдающихся
памятников древнерусского зодчества, имеющий мировое значение. Постройка
свидетельствует о намерении повторить в Новгороде блеск и великолепие
великокняжеского строительства в Киеве. Новгородская София повторяла
киевскую не только по названию. Подобно киевскому собору, новгородская
София представляет собой огромный расчлененный вереницами столбов на пять
продольных нефов храм, к которому с трех сторон примыкали открытые галереи.
Внешний облик храма характеризуется исключительной монолитностью и
конструктивностью. Мощные выступы лопаток делят фасады здания в полном
соответствии с внутренними членениями. Лопатки как бы укрепляют здание по
основным осям. Подобно киевским памятникам одиннадцатого века, стены
новгородской Софии первоначально не были оштукатурены. Кладка стен, в
отличие от киевских построек тех времен, в основном состояла из огромных, грубо отесанных, не имеющих квадровой формы камней. Розоватый от примеси
мелкотолченого кирпича известковый раствор подрезан по контурам камней и
подчеркивает их неправильную форму. Кирпич применен в незначительном
количестве, поэтому не создается впечатления «полосатой» кладки из регулярно чередующихся рядов плоского кирпича (плинфы) и камня, что было
характерно для киевского зодчества XI века. Кладка эта, не скрытая под
штукатуркой, придавала фасадам здания подчеркнутую мощность и
своеобразную суровую красоту. Новгородская София, подобно киевскому
прототипу, была парадным сооружением, резко выделявшимся среди окружавших
ее деревянных жилищ горожан. Подчеркнутая монументальность княжеских
парадных построек характерна для искусства феодального общества. В этом
отношении чрезвычайно выразительна также организация внутреннего
пространства храма, резко расчлененного на две части – нижнюю полутемную, как бы подавленную низкими сводами хор, доступную для всех горожан, и
верхнюю – залитые светом роскошные полати (хоры), предназначенные только
для князя, его семьи и ближайшего круга придворных, входивших на полати
через лестничную башню. Несмотря на близость к киевскому собору, новгородская София существенно отличается от него не только в
конструктивных особенностях, но и в своеобразии художественного замысла:
она проще, лаконичнее и строже. Проще решена вся композиция масс здания.
Сложное завершение киевского собора тринадцатью главами заменено более
строгим пятиглавием. Архитектурные формы новгородской Софии монолитнее и
несколько статичнее, чем расчлененные динамичные массы Софии киевской, с
пирамидальным нарастанием устремленной ввысь архитектурной композиции.
Различен и характер интерьеров обоих соборов: в новгородской Софии
намечается некоторый отход от сложного «живописного пространства» Софии
киевской. В новгородском соборе больше простоты и больше расчлененности, разобщенности пространственных ячеек здания, значительно строже декор.
Отказ от мрамора и шифера, мозаики в пользу фресок делает интерьер
новгородской Софии более суровым. В начале XII века Новгород становится
вечевой республикой. Боярство завладевает государственным аппаратом, оттесняя князя на роль наемного военачальника города. Князья переселяются в
Городище, возле которого возникает княжеский Юрьев монастырь, а чуть
позже – Спасо-Нередицкий. В течение двенадцатого века князья делают ряд
попыток противопоставить потерянной для них Софии новые сооружения. Еще в
1103 году князь Мстислав заложил на Городище церковь Благовещения; часть
стен была обнаружена в 1966-1969 гг. раскопками. Судя по остаткам, этот
древнейший после Софии храм представлял собой большую парадную постройку. В
1113 г. выстроен пятиглавый храм Николы на Ярославовом дворище, который был
княжеским дворцовым храмом. По типу и художественным особенностям Николо-
Дворищенский собор является большим городским соборным храмом, что, по-
видимому, вызвано нарочитым противопоставлением нового княжеского храма
храму Софии. Георгиевский собор Юрьева монастыря, выстроенный в 1119 году
князем Всеволодом, по размерам и строительному мастерству занимает в
новгородском зодчестве первое место после Софии. Новгородский князь
стремился построить здание, которое могло бы если не затмить собор Софии, то хотя бы конкурировать с ним. Поздняя новгородская летопись сохранила имя
русского зодчего, выстроившего собор – «мастер Петр». Георгиевский собор, как и собор Николы на Дворище сохраняет образ большого парадного здания. К
его северо-западному углу мастер приставил высокую прямоугольную башню с
расположенной внутри лестницей, ведущей на полати собора. Выдающийся
русский зодчий достиг в этой постройке исключительной выразительности, доведя до предела лаконичность форм, строгость пропорций и ясность
конструктивного замысла. Все это придавало собору характер монолитного
целого. В чрезвычайно напряженной политической обстановке строятся два
последних княжеских храма – церковь Ивана на Опоках в 1127 году и церковь
Успения на Торгу в 1135 году (заложены князем Всеволодом незадолго до
изгнания его из Новгорода). В основе обоих построек – упрощенный план
Николо-Дворищенского собора: нет башен, вход на хоры устроен в виде узкой
щели в толще западной стены. После 1135 года крайне неуютно чувствовавшие
себя в городе князья не выстроили ни одного здания. Нередко сбегавшие с
«новгородского стола», а еще чаще изгоняемые вечевым решением, они не
решались на крупное строительство, требовавшее времени и средств. Только в
обстановке вот таких новых политических условий может быть понят последний памятник княжеского строительства в Новгороде - церковь Спаса Нередицы, заложенная в 1198 году князем Ярославом Владимировичем подле новой
княжеской резиденции на Городище. Это кубического типа постройка, почти
квадратная в плане, с четырьмя столбами внутри, несущими единственный
купол. Узкий щелевидный вход на хор в западной стене. Отнюдь не блещет
красотой пропорций – стены ее непомерно толсты, кладка грубовата, хотя еще
повторяет старую систему «полосатой» кладки. Кривизна линий, неровность
плоскостей, скошенность углов придают этой постройке особую пластичность, отличающую новгородское и псковское зодчество от памятников владимиро-
суздальской архитектуры и зодчества ранней Москвы, унаследовавшей владимиро-
суздальские традиции. Во второй половине двенадцатого века в Новгороде
складывается новый тип храма. Вместо грандиозных, но немногочисленных
сооружений появляются здания небольшие и простые, но строящиеся в большом
количестве. Решительно меняется характер интерьера. Пышные открытые полати
- хоры – заменяются закрытыми со всех сторон угловыми камерами на сводах, соединенными между собой небольшим деревянным помостом. Снаружи масса храма
также становится монолитнее и проще. Башни для входа на хоры заменяются
узким щелевидным ходом в толще западной стены. Парадная многокупольность, столь характерная для более раннего зодчества с конца двенадцатого века
исчезает совершенно. Фасады становятся лаконичнее. Первая дошедшая до нас
постройка нового типа – церковь Благовещения у деревни Арканжи под
Новгородом, построенная в 1179 году. Это квадратный четырехстолпный
однокупольный храм с тремя полуциркульными апсидами на восточной стороне.
Церковь Петра и Павла на Синичьей горе, выстроенная в 1185-1192 гг., полностью совпадая с вышеохарактеризованным типом, имеет одну
примечательную особенность: она выстроена из одного кирпича, без рядов
камня, причем, лежащие в плоскости фасадов ряды кирпича чередуются с
рядами, утопленными в растворе, поверхность которого гладко затерта. Эта
особенность характерна для полоцкого зодчества двенадцатого века и
объясняется, по-видимому, прямым влиянием полоцкой традиции. Не стоит
забывать и церковь Кирилла в Кирилловском монастыре, полностью разрушенную
в годы Второй мировой войны, выстроенную братьями Константином и Дмитром в
1196 году. Летопись сохранила имя зодчего – мастера Корова Яковлевича с
Лубяной улицы. Само здание представляет собой ближайшую аналогию церкви
Спаса Нередицы. В церкви Параскевы Пятницы на Торгу, построенной в 1207
году появляются некоторые типовые изменения. К средней полукруглой апсиде
примыкали с двух сторон апсиды, имевшие полукруглую форму лишь внутри.
Снаружи они были прямоугольные. С трех сторон к основному кубу здания
примыкали пониженные притворы, углы которых, как и углы основного куба, были декорированы уступчатыми (пучковыми) лопатками, также необычными для
Новгорода. Фасады основного куба имели трехлопастные завершения, соответственно которым делались и покрытия храма. Эту особенность
интересно сравнить с аналогичными чертами отлично сохранившегося памятника
смоленского зодчества этого периода – церкви Михаила Архангела (1194г.).
Здесь чувствуется прямое влияние традиций зодчества Смоленска. В XIII веке
появляется новая техника кладки: из грубоотесанной волховской плиты на
растворе из извести с песком. В кладке столбов и сводов применялся кирпич
в форме продолговатых брусков крупного размера. Эта кладка типична для
Новгорода XIII- XV веков. Подобная техника придает поверхности чрезвычайно
неровный вид и скульптурную пластичность. Такова церковь Спаса на Ковалеве
(1345г.) Она имеет еще позакомарное покрытие (чуть позднее оно будет
пощипцовое), однако, при отсутствии трех лопаток на фасадах, с одной
апсидой и тремя притворами. Церковь Успения на Волотовом поле (1352г.).
Одноглавый кубический четырехстолпный храм. Но подкупольные столбы
придвинуты к стенам. Нижние части столбов округлы. Последний прием, впервые
примененный в русском зодчестве в Волотовской церкви, впоследствии стал
характерной чертой новгородского и псковского зодчества XIV- XV веков.
3.Архитектура Владимиро-Суздальского княжества.
Одной из самых ярких русских архитектурных школ XII — первой половины XIII
века была владимиро-суздальская школа. От начала и до конца своего развития
она связана с высокой идеей объединения русских земель, выдвинутой
владимирскими князьями и поддержанной мощными общественными силами -
горожанами, заинтересованными в преодолении феодальной раздробленности, новым социальным слоем — дворянством и церковью.
Начало монументального строительства на северо-востоке связано с созданием
при Владимире Мономахе на рубеже XI—XII веков собора в Суздале, известного
лишь по данным раскопок. Это было шестистолпное кирпичное здание, возведенное, очевидно, русскими мастерами из Южной Руси. Однако в
дальнейшем киевская традиция не получила здесь развития. К середине XII
века, времени Юрия Долгорукого, относятся одноглавые четырехстолпные, сложенные из тесаного белого камня храмы в Переславле-Залесском, Юрьеве-
Польском, в княжеской резиденции Кидекша под Суздалем и на княжеском дворе
во Владимире. Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском (1152)
сохранился полностью, а церковь в Кидекше в большей своей части. Здания той
поры почти лишены декоративных элементов; только поясок аркатуры с
поребриком проходит по фасадам и верхней части апсид, подчеркивая суровую
мощь гладких белых стен. Тяжелая глава усиливает впечатление непреоборимой
физической силы. Храмы имели хоры и были связаны переходом с дворцом
феодала. Эти первые постройки на Суздальщине сооружены галицкими зодчими.
При Андрее Боголюбском архитектура переживает стремительный расцвет.
Столица переносится во Владимир. Город, красиво расположенный на высоком
берегу Клязьмы, в 50- 60-х годах XII века быстро обстраивают новыми
зданиями, окружают могучими валами с деревянными стенами и белокаменными
воротными башнями. Из них сохранились Золотые ворота (1164) с огромной
торжественной аркой проезда, над которой возвышалась надвратная церковь.
Ворота были одновременно сильнейшим узлом обороны и триумфальной аркой.
Интенсивное строительство свидетельствует о сложении во Владимире опытных
многочисленных кадров строителей. Они восприняли традиции галицкой
архитектуры, быстро переработали их и далее развивали совершенно
самостоятельно. Вместе с тем в памятниках владимирской архитектуры этой
поры чувствуется и прямое участие романских зодчих. Есть сведения, что
Андрей Боголюбский обращался за мастерами к императору Фридриху Барбароссе.
Однако участие романских зодчих не превращает владимиро-суздальскую
архитектуру в вариант романского стиля. Романские черты проявились в
основном в деталях и резном декоре, в то время как общерусские формы, восходящие к киевским традициям, ощутимы в планах, композициях объемов, в
конструкции. Тяготеющие к разным источникам особенности настолько органично
слиты, что создают совершенно самобытное зодчество, ярко характеризующее
культуру одного из сильнейших русских княжеств этой эпохи.
Крупнейшая постройка времени Андрея Боголюбского - Успенский собор во
Владимире (1158—1161). Поставленный в центре города на высоком берегу реки, он стал основным звеном великолепного ансамбля. Хотя после пожара 1185 года
собор был обстроен с трех сторон, получил новую алтарную часть и
дополнительные четыре угловые главы, первоначальный облик его ясен.
Стройные пропорции и высота шестистолпного храма подчеркнуты изысканным
декором: аркатурно-колончатый пояс охватывает стены, лопатки осложнены
тонкими полуколоннами с пышными лиственными капителями. Колонки широких
перспективных порталов имели резные капители, а некоторые архитектурные
детали— оковку золоченой медью; шлем двенадцатиоконного барабана главы
сверкал золотом. Столь же эффектен был и интерьер, хорошо освещенный и
богато украшенный драгоценной утварью. Величавый и торжественный Успенский
собор образно утверждал идею главенства владимиро-суздальской земли, превращая ее столицу в церковный и политический центр Руси.
Лучшее создание владимирских мастеров церковь Покрова на Нерли (1165, ил.
20, 21) — один из величайших шедевров древнерусской и мировой архитектуры.
Она выполнена в великолепной белокаменной технике. Сложно профилированные
пилястры с легкими полуколоннами подчеркивают движение ввысь композиции
изящного храма, придают ему пластичный, почти скульптурный характер.
Аркатурно-колончатый пояс, тонкие колонки которого опираются на резные
кронштейны, проходит по всем фасадам и под карнизом апсид. Выше аркатурно-
колончатого пояса стены украшены рельефами, сочная резьба декорирует
перспективные порталы. В целом образ храма очень поэтичен, весь пронизан
ощущением легкости и светлой гармонии. Не случайно говорят о музыкальных
ассоциациях, которые рождает церковь Покрова на Нерли. Однако
первоначальная композиция храма была более сложной. Раскопки у его стен
показали, что создатели этого шедевра решали очень трудную задачу: они
должны были поставить храм при впадении Нерли в Клязьму как торжественный
монумент, отмечавший для кораблей, шедших снизу по Клязьме, прибытие в
княжескую резиденцию— соседний Боголюбовский замок. Место, назначенное
князем для строительства, было низменной поймой и в половодье заливалось
водой. Поэтому, заложив фундамент на плотной материковой глине, зодчие
поставили на нем как бы пьедестал высотой около четырех метров из тесаного
камня, точно отвечавший плану церкви. Одновременно с кладкой подсыпали
землю, создавая тем самым искусственный холм, который потом был облицован
каменными плитами. На нем и высилась церковь. Казалось, что сама земля
поднимает ее к небу. С трех сторон храм окружала аркада галереи, в угловой
части которой устроили лестницу на хоры. От галереи сохранился только
фундамент, и первоначальный облик здания в целом восстанавливается лишь
предположительно.
Княжеский замок — Боголюбов-город был построен в 1153—1165 годах на высоком
берегу Клязьмы близ устья Нерли. Его опоясывали земляные валы с
белокаменными стенами. Сохранилась лишь одна лестничная башня с переходом
на хоры собора. Основания стен последнего, как и остатки других частей
ансамбля, раскрыты раскопками.
Дворцовый ансамбль располагался на площади, вымощенной белокаменными
плитами. Его центром был собор, связанный переходом с лестничной башней, от
которой далее также белокаменный переход вел во второй этаж дворца. К югу
от собора через вторую башню шли переходы, выводившие на крепостную стену.
Под переходами были арочные проходы и проезд. Все эти части объединялись
аркатурно-колончатым поясом в единое живописное и торжественное целое.
Фасады украшали барельефы, фресковая роспись, некоторые детали были обиты
золоченой медью. Высокий и стройный дворцовый собор имел необычные для
древнерусской архитектуры круглые столбы-колонны, расписанные под белый
мрамор и завершенные огромными лиственными капителями. Пол хоров устилали
майоликовые плитки, а в самом храме — медные плиты, запаянные оловом и
блестевшие, как золото. По свидетельству летописи, в храме было много
драгоценной утвари. Перед собором на площади стоял уникальный в русском
зодчестве восьмиколонный киворий (сень) с золоченым шатром над белокаменной
водосвятной чашей.
Строительство времени Всеволода III знаменует дальнейший блестящий подъем
владимиро-суздальского зодчества. В архитектуре возникают два течения:
епископское, отрицательно относящееся к развитию скульптурного убранства
храмов, приверженное к строгости их облика, и княжеское, широко
использующее пластику.
Крупнейшим памятником первого течения стал владимирский Успенский собор
после его обстройки в 1185—1189 годах. Фасады почти лишены скульптур; лишь
единичные резные камни были перенесены на них со стен старого собора.
Здание фактически стало новым, более грандиозным сооружением; его объем
приобрел ступенчатое построение, так как окружавшие старую постройку
галереи были несколько понижены. На углах поставлены четыре новые главы, образовавшие торжественное пятиглавие. В архитектурном образе нового собора
еще ярче выявилась идея силы и царственного величия, пронизывающая все
искусство времени могучего «самовластца» Всеволода.
Эта же идея — апофеоз власти и могущества владимирской земли с большей
силой выражена в Дмитриевском соборе во Владимире (1194—1197).
Первоначально, подобно собору в Боголюбове, храм входил в дворцовый
ансамбль, имел выступающие у западных углов лестничные башни и был связан
переходами с дворцовыми зданиями. Собор принадлежал к обычному типу
одноглавых четырехстолпных храмов, но зодчие наполнили эту традиционную
схему новым содержанием. Торжественная парадность и представительность
храма подчеркнуты величавым ритмом его членений и особенно усилены
богатейшим резным убором. Дмитриевский собор наиболее ярко характеризует
второе течение владимирского зодчества, резко отличное от епископского
строительства любовью к пышному резному убранству зданий В первой половине
XIII века Владимирское княжество дробится на ряд удельных княжении. В
зодчестве определяются две основные линии: ростово-ярославская, где
строительство ведется как из камня, так и из кирпича-плинфы, и суздальско-
нижегородская, развивающая традиции белокаменного строительства и
декоративной скульптуры. Ко второй группе принадлежат соборы Рождества
Богородицы в Суздале (1222-1225) и Георгия в Юрьеве-Польском (1230—1234).
Собор Рождества Богородицы сохранился не целиком. Верхняя часть его после
разрушения полностью построена заново из кирпича в XVI веке. Этот
большой шестистолпный храм с тремя притворами завершался первоначально
тремя главами. Его создатели свободно интерпретировали конструктивную
логику в убранстве фасадов: они пересекали лентой плетенки и резными
камнями лопатки, покрывали резьбой и разрывали бусинами колонки порталов.
На фоне кладки из туфа особенно четко выделяются белокаменные лопатки и
тяги, резной белокаменный пояс и рельефы. Роскошные, «писанные золотом»
медные двери собора отражают любовь к узорочью. Более орнаментальной
становится и внутренняя фресковая живопись. Храм теряет церемонную парадную
представительность, его облик живописен и жизнерадостен.
Эти близкие народной культуре тенденции достигают полного развития в
Георгиевском соборе в Юрьеве-Польском. После перестройки XV века его
внешний облик искажен, а декоративная система нарушена. Первоначально собор
был значительно выше и стройнее. Без существенных изменений сохранилась
лишь нижняя половина здания. Это четырехстолпный храм с тремя открытыми
внутрь притворами. Его светлый интерьер, не имеющий хоров, свободен и
воздушен. Снаружи здание было покрыто резьбой сверху донизу, от цоколя до
закомар. Ковровый растительный орнамент, мастерски нанесенный на
поверхность стены, изысканным кружевом покрывает нижнюю часть здания, оплетает пилястры и порталы. Аркатурно-колончатый пояс трактуется как
широкая орнаментальная лента. Закомары собора, так же как и архивольты
(арочные завершения) порталов, приобретают килевидное очертание. На фоне
плоского коврового узора выделяются исполненные в высоком рельефе
изображения животных и чудищ, приобретающих фольклорную окраску. В
закомарах размещались крупные горельефные композиции на христианские темы.
Религиозно-политическая и народно-сказочная тематика сплетается в
неповторимом резном уборе собора, своеобразном гимне владимирской земле.
4. Архитектура Преднепровской школы. Чернигов 11-12 вв.
Памятники киево-черниговской архитектуры XII века отличаются от более
древних композицией и строительной техникой. Кладку стен ведут теперь
исключительно из кирпича-плинфы, но не прежней, почти квадратной, а более
вытянутой формы. Новая техника позволила отказаться от кладки со скрытым
рядом и перейти к более простой в исполнении равнослойной кладке, где торцы
всех рядов кирпичей выходили на лицевую поверхность стен. Это снижало
декоративность поверхностей стен. Чтобы не обеднить фасады, зодчие начали
вводить дополнительные, легко выполнимые из кирпича элементы декора -
аркатурные пояски, многоуступчатые порталы, объединенные в одну композицию
окна и т. д. Важным элементом фасадов стали массивные полуколонны, прислоненные к лопаткам и делающие стену более пластичной. При этом
полуколоннами усложняли только промежуточные лопатки, угловые же оставляли
плоскими. Как и в XI веке, каждое членение фасада завершалось полукруглой
закомарой. Поскольку принцип соответствия декора стены строительному
материалу сохранялся, стены, как было и прежде, часто не покрывали
штукатуркой.
Несколько памятников начала XII века сохранилось в Чернигове. Таков
шестистолпный собор Бориса и Глеба, недавно восстановленный в
первоначальных формах, но без примыкавших галерей, прежний облик которых
точно не установлен. Вероятно, к их убранству относились найденные здесь
при раскопках белокаменные капители, покрытые великолепной резьбой. Собор
Елецкого монастыря, также шестистолпный, в юго-западном углу имел
встроенную маленькую часовню. Черниговские мастера создали и пример
бесстолпного решения, применявшегося для наименьших по размеру церквей, -
Ильинскую церковь. Поддерживающие барабан купола подпружные арки опираются
здесь не на столбы, а на пилоны в углах помещения. Это единственная
бесстолпная церковь XII века, сохранившая своды и главу. Фасады некоторых
черниговских построек были частично оштукатурены и расчерчены на квадры, имитирующие кладку из белокаменных блоков. В этом, видимо, сказался интерес
к белокаменному зодчеству.
Политически связанное с Черниговом Рязанское княжество следовало
архитектурным вкусам своей митрополии. Столица княжества была огромным, красиво расположенным на высоком берегу Оки городом, защищенным гигантскими
земляными валами (ныне городище Старая Рязань). Здесь раскопками открыты
развалины трех каменных храмов, из них два относятся к первой половине XII
века. Это шестистолпные соборы; один из них имел три притвора. Как и в
Чернигове, в рязанских постройках при кирпичной кладке применялись резные
белокаменные детали. Очевидно, что их и возводили черниговские мастера.
Рязань, жившая в очень трудных военно-политических условиях, видимо, не
имела своих строителей.
Чрезвычайно яркая архитектурная школа существовала на рубеже XII и XIII
веков в киево-черниговских землях. В это время здесь было возведено
несколько храмов, выдающихся как по своим художественным качествам, так и
по смелости конструктивного решения. Одним из таких шедевров является
церковь Пятницы в Чернигове. Несмотря на традиционную схему плана, четырехстолпный храм с тремя апсидами совершенно необычен по облику.
Сложные пучковые пилястры влекут глаз к завершению здания, поражающему
своеобразием конструктивного и художественного замысла. Зодчий-новатор
полностью изменил систему сводов: не только перекрыл углы сводами в
четверть окружности, но и сильно поднял несущие барабан подпружные арки.
Таким образом, здесь впервые в русском зодчестве была применена ступенчато
повышающаяся к центру систем арок. Динамическое нарастание верха, устремленность здания вверх получили закономерную конструктивную
основу. Фасады завершались трехлопастной кривой, отвечающей конструкции
сводов, а ступенчатые подпружные арки образовывали основу второго яруса
комар. Подножие стройного барабана окружали декоративные закомары-
кокошники Стремительное движение ввысь еще больше подчеркивалось
заостренным очертанием закомар. Фасады храма очень нарядны: мастер любовно
украсил их простым, но изящным решетчатым кирпичным поясом и лентами
меандра.
К той же группе принадлежит церковь Василия в Овруче (90-е годы XII века)
не вполне верно восстановленная в начале XX века. Явная близость
этого памятника церкви Пятницы в Чернигове заставляет полагать, что
первоначально своды его также был ступенчатыми, а композиция объема в целом
не статичной, а динамичной. Фасады украшены декоративными вставками в виде
больших валунов, а к углам западного фасада примыкали две круглые
лестничные башни. Купол был некогда покрыт золоченой медью. Церковь Василия
- дворцовый храм князя Рюрика Ростиславича, имевшего, по словам летописца,
«любовь несытну о зданиях». Почти несомненно, что ее автором был любимый
мастер князя Петр Милонег, о творчестве которого есть восторженное
упоминание в летописи, сравнивающей Милонега с библейским зодчим
Веселиилом. Очень вероятно, что тот же Милонег строил и черниговскую
церковь Пятницы и вскрытую раскопками церковь Апостолов в Белгороде, отличавшуюся особой роскошью внутреннего убранства.
5. Архитектура Московского Кремля.
В Центре столицы, на живописном холме над Москвой-рекой, высится
создававшийся талантом и трудом многих поколений неповторимый ансамбль
Кремля. Первое упоминание о Москве мы находим в документах 1147 г., однако
раскопки в Кремле показывают, что здесь уже были поселения во второй
половине первого тысячелетия до нашей эры. При князе Иване Калите в 1339-
1340 гг. из мощных дубовых стволов были сооружены новые стены. А уже при
Дмитрии Донском, когда москвичи готовились к решительной борьбе с татарами, стены и башни Кремля были выложены из белого подмосковного камня.
“Царствующим градом” называли Москву при Иване III, когда она во второй
половине XV века стала столицей объединенного Русского государства. К этому
времени относится самое большое строительство Кремля. Три угловые башни -
круглые. Первая из них - Водовзводная, возле Б. Каменного моста. Она
названа так потому, что в ней был устроен первый в Москве водопровод для
орошения кремлевских садов. В верхних этажах башни помещались огромные баки
для хранения воды. Башня была построена в конце 1480-х годов. Одновременно
с ней была возведена вторая угловая башня - Беклемишевская, или
Москворецкая,- возле Москворецкого моста. По преданиям, она получила свое
название по имени бояр Беклемишевых, двор которых находился поблизости.
Третья угловая башня - Собакина, или Угловая Арсенальная, возле
Кремлевского проезда, вплотную примыкает к Арсеналу, сооружена в 1492 г.
Четыре башни - четырехугольные, проездные. Главная башня, через которую был
парадный въезд в Кремль,- Фроловская, а с XVII века Спасская, построена в
1491 г. под руководством Петра Антонио Солярно. Башня имеет десять этажей, три из которых заняты механизмом часов. Первые часы были установлены в XVI
веке, нынешние - в 1851 г. Одна из самых высоких и красивых, эта башня
поражает тонкостью и изяществом своих белокаменных резных украшений и
является подлинным шедевром древнерусского зодчества. Одновременно со
Спасской была возведена Никольская башня, возле здания Исторического музея, украшенная, словно кружевом, белокаменной резьбой. Следующая проездная
башня - Троицкая, возвышающаяся над Александровским садом. Она соединена с
ажурной башней Кутафьей каменным мостом. Когда-то здесь протекала река
Неглинная. Сейчас она заключена в трубу под Александровским садом. Троицкая
башня построена в 1495 г. Возле Оружейной палаты возвышается Боровицкая
башня. Ее название напоминает о тех временах, когда Кремлевский холм был
покрыт бором. Башня была возведена в 1490 г. Московский Кремль с точки
зрения военно-инженерного искусства представлял собой выдающееся
оборонительное сооружение XV века. Каждая башня - самостоятельная крепость.
Стены, поднимающиеся на холмы и сбегающие с них, имеют высоту от 5 до 19
метров и толщину от 3 до б метров. В центре Кремля - древняя Соборная
площадь и расположенные вокруг нее памятники русского зодчества, которые
представляют собой один из наиболее выдающихся архитектурных ансамблей
мира. Увенчанный пятью золотыми главами Успенский собор построен русскими
мастерами под руководством Аристотеля Фиораванти в 1475-1479 гг. Он был
местом торжественных церемоний, здесь венчали на царство русских царей, хоронили митрополитов и патриархов. Иконостас собора является редким
собранием древнерусской иконописи. Незабываемое впечатление производят
хранящиеся в соборе деревянный резной трон Ивана Грозного, выполненный
русскими мастерами в 1551 г., и великолепный бронзовый шатер мастера
Дмитрия Сверчкова, отлитый в 1625 г. Псковские мастера возвели в 1484-1489
гг. в качестве домашней церкви царской семьи живописную архитектурную
группу Благовещенского собора. Здесь собраны редчайшие иконы работы
выдающихся мастеров XV века-Андрея Рублева, Феофана Грека, Прохора с
Городца. Большую художественную ценность представляет роспись стен кисти
Феодосия (начало XVI века). Псковскими мастерами в 1484-1485 гг. построена
также возле западного крыльца Успенского собора церковь Разположения. Рядом
с Благовещенским возвышается строгий и торжественный Архангельский собор, построенный в 1505- 1508 гг. Алевизом Новым. Четыре массивных столба, поддерживающих своды собора, расписаны портретами князей Северо-Восточной
Руси, чьи владения вошли в состав централизованного Русского государства.
До Петра 1 Архангельский собор служил усыпальницей русских великих князей и
царей. Здесь находятся гробницы собирателя русских земель Ивана Калиты, великого русского полководца, героя Куликовской битвы Дмитрия Донского, князя Ивана III, царя Ивана Грозного и его сыновей. На Соборную площадь
выходит построенная при Иване III в 1491 г. архитекторами Марко Руффо и
Петром Антонио Солярно Грановитая палата - древнейшее гражданское здание
Москвы. Она названа так потому, что ее восточный фасад облицован белым
граненым камнем. В Грановитой палате проходили приемы иностранных послов и
праздничные торжества, заседания земских соборов, государственные совещания
и важнейшие дворцовые церемонии. Поражает великолепием своей внутренней
отделки, резьбой по камню, росписью, изразцами сказочный облик палат
Теремного дворца, построенного в 1635-1636 гг. русскими мастерами Баженом
Огурцовым, Трефилом Шарутиным, Антипом Константиновым и Ларионом Ушаковым.
Два нижних этажа были возведены еще в XVI веке.
6. Архитектура Древнего Пскова.
Зодчество Пскова до XIV века целиком относится к кругу новгородской
архитектуры. Лишь с отделением Пскова от Новгорода и становлением его
политической самостоятельности сложились предпосылки для формирования
собственно псковской архитектуры. Первые признаки этого можно отметить уже
в соборе Снетогорского монастыря (1310), представлявшем почти точную копию
Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. Это повторение имело
определенный идейно-политический смысл: противопоставление Снетогорского
собора новгородским архитектурным формам. Видимо, мирожский собор XII века
казался псковичам олицетворением местной архитектурной традиции.
Крупнейшим памятником псковского зодчества второй половины XIV века был не
дошедший до нас Троицкий собор, созданный в 1365—1367 годах на старой
основе здания XII века. Известный нам по весьма точному рисунку конца XVII
века собор сохранял существенные особенности композиции храма конца XII
века: ярусность объема, пониженная западная часть (нартекс), притворы с
трехлопастными фасадами и подчеркивавшие динамику здания пучковые пилястры.
Угловые своды в четверть окружности были опущены, так что центральные
закомары фасадов резко поднимались кверху. Постамент под барабаном, видимо, отвечающий повышенным подпружным аркам, высоко поднимал главу, имевшую
сравнительно небольшой размер. Сделанная значительно позже деревянная
кровля органически вошла в сложный силуэт собора, основной четверик
которого приобрел шестнадцатискатное покрытие. Позже к восточным углам
собора примкнули симметричные приделы в виде маленьких храмиков с
восьмискатной кровлей. Таким образом, зодчий этого храма продолжил
творческую переработку крестово-купольной системы, начатую русскими
мастерами еще на рубеже XII—XIII веков, и как бы предвосхитил
композиционные приемы русского зодчества XVI века. Последующая история
Пскова более не выдвигала перед архитектурой задач такого масштаба и
идейного значения. Памятники псковской архитектуры XIV и второй половины XV
века пока очень слабо изучены, и судить о процессе развития можно лишь
очень приблизительно. Уже в XIV веке зодчие отказались от кирпича и перешли
к кладке из местной плиты, что вызвало необходимость обмазки фасадов
известковым раствором для предотвращения быстрого выветривания камня. Это
придавало постройкам мягкость, пластичный, как бы лепной характер.
От второй половины XV века хорошо сохранилась небольшая четырехстолпная
церковь Успения в Мелетове (1461—1462). Ее средняя апсида - полукруглая, а
боковые - прямоугольные. При повышенных подпружных арках средние членения
фасадов сильно приподняты, и плоские пощипцовые покрытия образуют такую же
сложную систему, как у Троицкого собора, видимо, вдохновлявшего псковских
строителей. Такое же завершение, возможно, имели псковская церковь Козьмы и
Дамиана с Примостья (1462, верх перестроен в XVI веке) и некоторые храмы
Довмонтова города, открытые раскопками в Пскове.
Даже в XV веке еще сохранились многие элементы, роднившие псковское и
новгородское зодчество. Это понятно: ведь обе школы объединяли общие
традиции, сходные строительные материалы, тесные культурные связи. В таких
условиях больше удивляет самостоятельность псковского зодчества, чем его
близость архитектуре Новгорода.
В XIV—XV веках псковичи значительно чаще строили оборонительные, чем
культовые сооружения. Вытянутая узкой полосой вдоль границ с Литвой и
рыцарским Ливонским орденом псковская земля нуждалась в постоянном
укреплении своих рубежей. Одной из сильнейших каменных крепостей был
Изборск (1330, порестройки XV века), и сейчас поражающий суровым величием
стен и башен. Во второй половине XV века в псковской земле появились
крепости более или менее прямоугольные в плане с башнями на углах, что
позволяло обеспечить фланкирующий обстрел вдоль всего периметра стен. Это
первые на Руси регулярные крепости.
Крупнейшей работой стало расширение укреплений самого Пскова. С 1393 по
1452 год все деревянные укрепления центральной части города — древнего
детинца, который псковичи называли Кромом,— были заменены каменными
стенами. Быстрое расширение территории города сопровождалось постройкой
новых оборонительных линий. К XVI веку общее протяжение крепостных стен
Пскова достигло девяти километров.
8. Архитектура Ярославля 17в.
Художественные памятники Ярославля вплоть до ХVI в. были лишь самобытной
порослью искусства Ростова Великого, а позднее - Москвы. Но в ХVIIв. город
вписывает в историю древнерусской культуры одну из самых ярких ее страниц.
Представители третьего сословия, посадские люди, выступают как заказчики и
строители огромных каменных великолепно украшенных храмов и палат. Размах
строительства ведет к созданию архитектурно-художественной северорусской
школы, которая быстро переросла местные рамки. С середины ХVII в.
многочисленные артели ярославских каменщиков-зодчих работали не только в
родном городе, но и «на каменных и кирпичных делах в Москве и иных городах
по вся годы». В 1640-1650-х гг. ярославцы трудились на Патриаршем дворе в
Москве и в Иверском монастыре. Позже «Ярославля - города каменных дел
подмастерья» возводили соборы в ближних к нему центрах - в Вологде, в
Борисоглебской слободе. В конце века около семисот потомственных
ярославских каменщиков берут подряды на строительство церквей, крепостных
башен, мостов, торговых рядов по всей России от Новгорода до Астрахани, все
дальше распространяя традиционные приемы своего мастерства.
В период усиления феодальной раздробленности Ярославль стал стольным
городом нового княжества, которому принадлежали «Угличе поле, Молога и
страны Заволгские до Кубенского озера». Возвышение города определило начало
больших строительных работ, затронувших в первую очередь территорию
княжеской резиденции на Стрелке. Ее облик можно воссоздать только по
сравнительно поздним летописным источникам и данным археологических
раскопок.
Крепость была деревянной. Вокруг небольшой, вымощенной бревнами площади
теснились избы дружины и многочисленной челяди. Над ними возвышался
двухэтажный деревянный княжеский дворец с просторными сенями.
В 1215 г. Константин «заложил церковь камену на Ярославли на дворе своем во
имя святые Богородицы Успения». Эта первая каменная постройка города, стоявшая в центре кремлевского ансамбля на Стрелке, не сохранилась. Она
известна лишь по. отдельным археологическим находкам. В ее стены из тонкого
кирпича (плинфы) были вставлены белокаменные рельефы с орнаментами и
масками. Цветной «ковер» пола из поливных керамических nлиток быn одним из
главных украшений интерьера Успенской церкви.
В те же годы каменное строительство развернулось и в загородном княжеском
Спасском монастыре, основанном во второй половине XII в. В 1216 г. здесь
был заложен каменный Спасо-Преображенский собор, оконченный в 1224 г. У юго-
восточного угла еще не завершенного собора в 1218 г. возвели миниатюрную
Входоиерусалимскую церковь, по преданию, в память образования Ярославского
удельного княжества. Эти монастырские сооружения (как и княжеская Успенская
церковь в кремле) не дошли до наших дней.
Спасо-Преображенский собор, выложенный из плинфы, украшенный белокаменными
резными деталями-вставками, был сравнительно большим трехапсидным
крестовокупольным храмом, возможно, с притворами, характерными для целого
ряда памятников начала XIII в. По богатству художественной обработки
фасадов он не уступал наиболее значительным сооружениям своего времени.
Ярославские храмы этой поры строились, скорее всего, прославленными
мастерами соседнего Ростова, которые вели большие работы непрерывно, по
словам летописца, «день ото дня начиная и преходя от дела в дело». Нарядные
и величественные, красно-белые каменные храмы в кремле и Спасском монастыре
четко выделялись на фоне окружающих их деревянных построек.
В начале XIII в. Ярославль разросся далеко за пределы существовавшей тогда
небольшой крепости. Следы застройки этого времени найдены археологами и за
Медведицким оврагом. Вдоль поймы Которосли и, возможно, с напольной стороны
город ограждался тыном. О размерах Ярославля этих лет можно судить по
летописному известию об огромном пожаре в 1222 г., когда «град Ярославль
мало не весь погоре и церкви изгоре 17, двор же княжь... избы огня». Такое
количество храмов само по себе свидетельствует о значительной величине
города.
Среди сооружений Спасского монастыря центральное место занимает древнейшее
здание современного Ярославля – Спасо-Преображенский собор, архитектурная
«биография» которого насчитывает семь с половиной веков. Он возведен в 1505-
1516 гг. на фундаментах первоначальной постройки 1216-1224 гг. столичными
мастерами великого князя Василия III.
Объемное построение этого четырехстолпного трехглавого храма, поставленного
на высокий подклет, с окружавшими егооткрытыми галереями целиком исходит из
многовековых традиций древнерусского зодчества. Однако окончательная
разработка художественного образа памятника, его декоративноеоформление
навеяны современными ему сооружениями Москвы, и в основном новаторскими
формами Архангельскогособора Московского Кремля, созданного итальянцем
Алевизом Новым. На это указывает четкое геометрическое построение форм
здания, поразительная соразмерность всех его частей и деталей, которая
связана с применением единой модульной меры - «маховой сажени».
Спасо-Преображенский собор
Совершенство кирпичной кладки говорит о высоком техническом мастерстве
строителей. Круглые окна в закомарах, широкие орнаментированные откосы
порталов, профилированное завершение столбов в интерьере, своеобразное
расположение угловых водометов - все эти детали подтверждают общность
нашего памятника с его московским современником. Открытая галерея-лоджия, сохранившаяся на западном фасаде Спасо-Преображенского собора и некогда
продолжавшаяся вдоль его южного фасада, также задумана и создана под
влиянием московского собора.
В обработке отдельных фасадов Спасо-Преображенского собора сказалась
некоторая двойственность его архитектурного стиля. Восточному присуща
наибольшая целостность и выразительность. Увенчанные шлемовидными
завершениями
барабаны стройного трехглавия очень близко придвинуты к восточной стене.
Они органично входят в общую композицию, где вместе с глухими стенами, прорезанными лишь щелевидными окнами, создают традиционный образ
аскетически строгого, но одновременно очень изящного по пропорциям
древнерусского храма. Западный фасад более живописен и сложен (рис. 2).
Ступенчатое расположение объемов придает ему большую пространственную
выразительность, подчеркнутую полускрытым в перспективе трехглавием.
Выступающая на первый план двухъярусная открытая аркада галереи обогащает
фасад глубокой игрой светотени. Когда интерьер галереи был покрыт
цветистыми росписями, его художественные достоинства стали еще выше.
Огромное крыльцо, ведшее на западную галерею не сохранилось.
Подклет собора служил усыпальницей местных князей, а в XVII-XVIII вв.- и
нетитулованных богатых ярославцев. В его стенах до сих пор сохранились
мемориальные доски 1652 и 1740 гг.
Северная паперть, заменившая в XVII в. первоначальное открытое гульбище, была в свое время монастырской «книгохранительницей». Как предполагают
исследователи, здесь в конце XVIII в. находилась рукопись «Слова о полку
Игореве», принесшая впоследствии (когда она стала достоянием ученых)
мировое признание русскому поэтическому мастерству XII в.
Южный фасад Спасо-Преображенского собора, некогда обращенный к главной
монастырской площади перед Святыми воротами, ныне закрыт огромной неуклюжей
церковью Ярославских чудотворцев, построенной в 1827-1831 гг. по проекту П.
Я. Панькова. Уже с 1218 г. у юго-восточного угла собора стояла миниатюрная
церковь Входа в Иерусалим, замененная в 1617-1619 гг. одноименным
трехглавым храмом с приделом. Его появление еще больше усложнило
традиционную живописную асимметрию этой группы древнейших монастырских
памятников, в которой Спасо-Преображенскому собору принадлежала по-прежнему
ведущая роль. Фрагменты постройки 1617-1619 гг., сохранившиеся в стенах
церкви Ярославских чудотворцев, отчетливо просматриваются со стороны апсид.
В Восточная сторона монастырской площади замыкается огромным нерасчлененным
массивом звонницы XVI в. В ее Нижнем ярусе размещалась церковь со
своеобразным иконостасом, написанным прямо на стене. Ныне росписи
восстановлены. В интерьере видна арка позднее заложенного высокого
сводчатого проезда на хозяйственный двор монастыря. К северной стене
звонницы примыкала двухъярусная галерея, соединявшая ее с собором и
церковью Входа в Иерусалим. С галереи можно было попасть по внутристенной
лестнице на Верхний ярус звона. Его огромные арочные пролеты завершались
двумя высокими каменными шатрами, в XVII в. покрытыми поливной зеленой
черепицей. Они видны на рисунке начала XIX в. Однако в 1809-1823 гг. шатры
были заменены существующей надстройкой в ложноготическом стиле.
Святые ворота
1516 г. - первая по времени и наиболее мощная каменная крепостная башня
Спасского монастыря, служившая главным парадным въездом на его территорию.
Вертикаль ее дозорной вышки была видна издалека со стороны московской
дороги. Мощные глухие стены предвратного укрепления – «захаба» -
господствовали над переправой и держали под контролем путь к ярославскому
посаду и кремлю. В 1621 г. над воротами была построена небольшая церковь, увенчанная каменным шатром и окруженная галерей, частично сохранившейся со
строны монастырского двора. Своеобразный, сложный по композиции и
разновременный комплекс Святых ворот дошел до наших дней лишь фрагментарно, без завершения. Тем не менее он представляет большой интерес как древнейшее
каменной фортификационное сооружение в Ярославле и единственный свидетель
успешной двадцатичетырехдневной оброны Спасского монастыря против отрядов
«тушинцев» в 1609 г. – одного из важных событий в истории не только самого
монастыря, но и города.
К западу от соборной площади монастыря стоит большой корпус трапезной
палаты с Церковью Рождества (начало ХVI в.) и с настоятельскими покоями
(XVII в.). В его средней части находится огромный одностолпный зал, решенный по типу распространенных в первой половине XVI в. монастырских
трапезных палат. Большое свободное пространство перекрыто системой
вспарушенных сводов, опирающихся в центре на массивный четырехгранный
столп. Расположенная в подклете поварня (кухня) повторяет основные габариты
и конструкцию верхнего этажа.
Интереснейшим памятником жилой архитектуры на территории Спасского
монастыря является корпус келий XVII в. Западная его часть возведена в 1670-
х гг., восточная - лет на пятнадцать-двадцать позднее. Каждая из них
состоит из двух одинаковых жилых изолированных блоков. Отдельный блок
повторяет традиционный в древнерусском зодчестве прием трехчастной
планировки, когда жилые палаты располагаются по сторонам сеней.
Внутристенные лестницы, многочисленные ниши - стенные «шкафы», тщательно
продуманная система отопления с топкой печей из хозяйственных сеней, окна, освещающие лестницы и сени,- все свидетельствует о большом опыте
строителей, знавших и применявших здесь самые рациональные решения
планировки жилья.
Декоративное оформление главного фасада, обращенного в сторону Спасо-
Преображенского собора, четко выявляет внутренюю структуру здания.
Разновеликие оконные проемы кaк бы подчеркивают различное назначение жилых
помещении и сеней. В древности, когда каждая пара келий имела отдельный
выход - крыльцо, был особенно четко выражен строгий ритм чередования
изолированных друг от друга келий. Несмотря на то, что это здание появилось
через полтораста лет после основных сооружений монастыря, оно не нарушает
стилистического единства ансамбля.
В течение нескольких столетий укрепления монастыря, как и Ярославский
кремль, строились и перестраивались из дерева. Только в XVI в. появились
первые каменные монастырские оборонительные сооружения. Их строительство
было вызвано усилившимся вниманием московского правительства к Ярославлю в
период напряженной и упорной борьбы за окончательное присоединение к
Русскому государству Поволжья.
Церковь Николы Надеина.
В центре древнего посада, там, где находились некогда богатые усадьбы
государевых гостей, сохранились три памятника, открывшие период расцвета
ярославского каменного зодчества. Древнейшим из них является Церковь НИК0ЛЫ
Надеина на Волжском берегу, выстроенная в 1620-1622 гг. (угол Народного и
Волкова переулков) на Месте деревянного храма. Значительно перестроенная на
рубеже XVII-XVIII вв., лишенная первоначального завершения, она не может в
современном виде раскрыться перед зрителем во всем великолепии своей
первозданной красоты. В Ярославском историко-архитектурном музее-
заповеднике находится макет ее реконструкции. Пятиглавие храма, покрытое
зеленой мерцающей на свету черепицей, некогда высоко поднималось над низкой
деревянной окружающей застройкой. Открытая аркада двухъярусной галереи
оживляла фасады глубокой светотенью. Невысокая колокольня (надстроена в
конце ХVIIв.) органично усиливала общий монументальный характер сооружения.
Система ступенчато-повышенных сводиков, поддерживающих барабаны гпав, обработка столбов галереи декоративныными кессонами-ширинками с кирпичными
и белокаменными вставками, рисунок междуэтажных «катушечных» поясов целиком
заимствованы из художественного и технического арсенала предшествующего
периода московского зодчества. Однако создатели Николо-Надеинской церкви не
просто повторяли старые архитектурные образцы. Такие традиционныеприемы, как полукружия закомар и профилированные круглые окна в их плоскостях, превращены здесь в чисто декоративные мотивы. Значительно изменился и сам
образ торжественного и симметричного пятиглавого храма на высокомподклете с
открытыми двухъярусными галереями и с приделами на восточных углах, получивший в XVI в. свое наиболееполное воплощение в соборе подмосковной
усадьбы Годуновых - Вязёмах. Первоначальное отсутствие южного придела, появившегося лишь на рубеже XVII-XVIII в., и постановка колокольни над
северо-западным углом галереи, дополнительный вход с северо-западного угла
- все это свидетельствует о стремлении зодчих Николо-Надеинского храма по-
своему решить его объемное построение, о тяготении их к более свободной
компоновке сооружения, в которой, возможно, не малую роль сыграл и
заказчик.
Церковь Рождества Христова
Известно, что в 20-40-е гг. XVII в. местные каменщики были заняты на
больших строительных работах в Спасском монастыре. Может быть, этим
объясняется то обстоятельство, что после возведения церкви Николы Надеина
на ярославском посаде долгое время не велись каменные работы. Только в
середине 30-х гг. здесь выстроили новые каменные посадские церкви Леонтия
Ростовского и Никиты Мученика, не сохранившиеся до наших дней. Почти
одновременно с ними началось возведение Церкви Рождества Христова на
Волжском берегу. Церковь Рождества Христова была задумана Назарьевыми
гораздо скромнее ныне существующего памятника. Сейчас четко читается ее
первоначальная композиция, весьма близкая церкви Николы Надеина: это тот же
массивный четырехстолпный куб на подклете, окруженный двухъярусной галереей
и когда-то увенчанный пятиглавием. Можно предположить, что, как и в
прототипе, здесь вначале был заложен только один придел с восточной
стороны. Эта близость архитектурного решения двух памятников не может быть
объяснена только распространенным тогда обычаем строительства «по образцу».
Здесь, безусловно, сказалось огромное эмоциональное воздействие, какое
оказал в свое время Николо-Надеинский храм на жителей ярославского посада, что и повлияло на выбор заказчиками конкретного образца. завершенном виде
церковь Рождества Христова имеет сравнительно сложное объемно-
пространственное построение благодаря появлению на юго-западном углу
Казанского придела, вызвавшему расширение вдвое ее западной галереи. К тому
же к галере примыкал ныне не сохранившийся переход к колокольне. Именно во
второй период строительства памятник обогатился новыми прекрасными
архитектурными деталями. Так, на северо-западном углу опоры арочных
пролетов подклета были тогда оформлены в виде великолепной пары мощных
восьмигранных столбов. Рядом, с юго-западной стороны появились миниатюрные
столбики галереи Казанского придела. Фасады Казанского придела завершаются
развитым тонко-профилированным карнизом. Его прямоскатная сравнительно
плоская крыша раньше была выстлана крупными квадратными керамическими
плитами, а венчающая изящная декоративная главка была покрыта городчатой
поливной зеленой черепицей, о которой напоминает более позднее чешуйчатое
железное покрытие. Над приделом высоко вознесен ажурный крест, основанный
на пышной прорезной короне. Его орнаментальное заполнение, солнцеобразные
украшения-репьи, ажурные окончания креcтовин с силуэтами евангелистов
прорисованы с тонким художественным вкусом и выполнены почти с ювелирной
тщательностью. Это уникальный образец высокого мастерства ярославских
кузнецов и медников XVIII в.
9. Русское деревянное зодчество.
Руками русских плотников сооружались и первые христианские храмы, в
частности деревянная церковь Ильи в Киеве (первая половина X века). Уже в
начале XII века искусство новгородских «древоделей» получило общерусскую
известность. Видимо, ими же в 60-х годах XI века построен из дуба собор в
Ростове. Когда он погиб в пожаре, летописец отметил, что это была
«соборная, дивная и великая церковь, какой еще не было и не будет». Не
менее замечательным является деревянный храм, посвященный новым русским
святым — князьям Борису и Глебу, в Вышгороде. По словам автора жития, князь
Ярослав «возгради церковь велику, имеющу верхов пять и исписа всю и украси
ее всею красотою».
Широкое развитие деревянного строительства содействовало его
совершенствованию и специализации, выделению мастеров. Первые известные нам
по имени русские зодчие — вышгородские мастера Миронег (начало XI века) и
Ждан-Никола (конец XI века). В руках мастеров плотничьего искусства
сосредоточивалось все строительство — военное, гражданское и культовое, что
способствовало общности технических и художественных приемов, пониманию
тесной связи зодчества с ландшафтом и важнейших законов архитектурного
ансамбля.
На большей же части русской земли в обстановке оскудения и опустошения в
пору монголо-татарского ига главное значение приобрело деревянное
зодчество, но от XIII—XIV веков подобных памятников почти не сохранилось.
Города не раз выгорали дотла, обветшалые здания заменялись новыми. Лишь
косвенные данные позволяют наметить основные черты деревянной архитектуры
того времени.
Рядовая городская застройка была сплошь деревянной, в подавляющем
большинстве слагающейся из небольших однокамерных срубных домов. Более
богатые жилища состояли из нескольких помещений и часто имели два этажа.
Боярские и княжеские хоромы образовывали сложный комплекс срубов.
Совокупность деревянных хором образовывала живописный ломкий силуэт.
Псковский летописец сравнивал нагромождение льда на реке Великой с
хоромами: «Лед стал на борзе (быстро) неровно, как хоромы».
Наибольшее значение в ансамбле и силуэте города имели высокие деревянные
храмы, «храмы великие», как называет их летописец. Летопись отмечает, что в
пожаре 1408 года сгорели древние «чюдные церкви», которые «высокими стоянми
[силуэтами] величество града Москвы украшаху». Высотная устремленность
здания в сознании человека той поры (как и на рубеже XII—XIII веков) была
одним из важнейших признаков красоты и выражением величия родной земли и ее
городов. В Великом Устюге еще в 1290 году была построена «великая церковь»
Успения — сложный по композиции храм «о двадцати стенах», состоявший, очевидно, из высокого центрального восьмигранного столпа с квадратными
прирубами притворов и алтаря. Некоторые иконы XIV—XV веков сохранили
изображение подобных деревянных храмов, завершенных шатрами. Таким образом, есть все основания полагать, что в XIII—XIV веках сооружались сложные по
композиции, значительные по площади и вышине шатровые деревянные храмы.
Большое распространение имели также клетские храмы, представлявшие собой
сруб с прирубом алтаря и с крутой кровлей на два ската, на коньке которого
ставилась главка. Такие церкви бывали и очень небольшими (церковь
Муромского монастыря в Прионежье имела основную площадь менее 9 кв. м), и
крупными сооружениями (церковь в Юксовичах, 1493, Ленинградская область).
Судя по уцелевшим памятникам деревянного зодчества XV — XVI веков, композиции церквей были очень разнообразны. Часто клетская основа храма
неслa восьмерик, завершавшийся шатром, образуя очень характерный для
церковного деревянного зодчества гип «восьмерика на четверике». Как для
клетских, так и для столпообразных и сложных по композиции храмов
характерны отсутствие внутренних опор, единство внутреннего пространства.
Их внешний облик характеризуется мудрой простотой, монолитностью объемов, малым числом декоративных элементов.
Деревянное зодчество, как и в предшествующее время, было наиболее
распространенным на Руси. Для XVII века мы располагаем уже значительным
числом подлинных памятников, позволяющих судить о многообразии и
совершенстве произведений, созданных русскими плотниками. Они рубили не
только крестьянские жилые и хозяйственные постройки, но и избы для горожан, хоромы для богатого купечества и феодальной знати. Однако их искусство и
теперь могло проявить себя во всю ширь прежде всего в крупных постройках, возводимых по заказу царского двора, и в сооружении храмов, на создание
которых собирались большие «мирские» средства, обеспечивавшие
возможность строительства крупных и технически сложных сооружений.
Выдающимся произведением светского деревянного зодчества являлся
известный нам по рисункам и модели дворец в селе Коломенском (1667—1668), построенный плотничьим старостой Семеном Петровым и плотником-стрельцом
Иваном Михайловым, частично перестроенный в 1681 году Саввой Дементьевым.
Коломенский дворец представлял сложное сочетание больших и малых срубов-
клетей, свободно расположенных или сгруппированных вокруг внутренних
дворов, в зависимости от потребностей дворцового обихода. Главная группа
помещений, обращенная к церкви Вознесения, отводилась под царские хоромы.
Здесь особенно эффектными были столовая изба, крытая кубоватой кровлей
(четырехскатная кровля с «пучинами», напоминающая луковицу), и
многооконный терем, связывающий столовую избу с государевыми хоромами.
Далее располагались хоромы царевича и царицы. Подклеты занимали
служебные помещения, поэтому жилые покои второго этажа связывались между
собой и с придворными храмами переходами. Ансамбль дворца фактически не
имел определенного главного фасада — с любой точки зрения открывались
новые перспективы прихотливо сгруппированных объемов. Живописность
композиции подчеркивалась разнообразием форм - покрытий, включающих и
шатровые вышки. Декоративное богатство дворца усиливалось обилием
раскрашенной орнаментальной резьбы, позолотой деталей и раскраской кровель
По словам иностранца Я. Рейтенфельса. дворец походил на «только что
вынутую из футляра драгоценность». В архитектуре здания решительно
преобладает тяга к сложной, несколько измельченной живописной
композиции и богатство наружного и внутреннего убранства. Эти же черты, как
мы увидим в дальнейшем, характерны и для каменного зодчества XVII века.
В деревянном культовом зодчестве при не большом числе основных типов храма
создаются исключительно разнообразные по композиции произведения.
Выразительность церквей и их доминирующее положение в поселении и пейзаже
достигались большой высотой (до сорока — пятидесяти метров) и сложным
силуэтом венчающей части.
Так называемые клетские храмы, широко распространенные по всей России, представляют собой прямоугольный сруб — клеть, покрытый двускатной кровлей, на которой возвышается маковка с крестом. Благодаря большому подъему
клинчатой кровли некоторые из них весьма эффектны по силуэту (например, церковь села Спас-Вежи, 1628, ныне перевезена в Костромской музей
деревянного зодчества).
Излюбленным типом деревянного культового здания был, как и ранее, шатровый
храм, обладавший наиболее выразительным силуэтом. Основные варианты
шатровых церквей — шатровый восьмерик с прирубами («восьмерик от земли»), создающий образ храма-башни; восьмерик на крестообразном в плане основании, а также восьмерик на четверике, где прямоугольное в плане здание выше
переходит в восьмиугольный сруб-восьмерик, перекрытый шатром. Иногда шатер
увенчивает не восьмерик, а сруб, имеющий шесть или, реже, десять сторон.
Среди наиболее значительных примеров деревянных шатровых храмов можно
отметить церкви в селах Панилово (1600, Архангельская область), Варзуга
(1674, Мурманская область), Согинцы (1696, Лениградская область), Пучуга
(1698(?), Архангельская область). Известны и многошатровые храмы, являющиеся комбинацией столпов— восьмигранного и нескольких восьмериков на
четвертике (Троицкая церковь в погосте Ненокса, 1727, Архангельская
область).
Стремление к динамичному силуэту храма привело к образованию особого типа
высотной композиции — ярусным храмам, представлявшим нарастание
уменьшающихся четвериков или восьмериков. Такова, например, церковь Ширкова
погоста (1697, Тверская область), где высота здания, равная почти 45
метрам, подчеркнута сокращением четвериков и остротой клинчатых
восьмискатных кровель.
В поисках сложного и богатого силуэта зодчие со второй половины XVII века
использовали и принцип многоглавия. Ранний пример — церковь в Чухчерьме
(1657, Архангельская область) — довольно простой вариант этого типа.
Позднейший памятник — Преображенская церковь в Кижах (1714) — на основе
сложного сочетания найденных ранее приемов дает поразительный по красоте и
своеобразию облик двадцатидвухглавого храма.
Следует отметить, что большая высота деревянных храмов была рассчитана
исключительно на восприятие снаружи, поскольку их интерьер имел
сравнительно небольшую высоту, будучи ограничен сверху подвесным потолком
(«небом»).
Рубленные храмы свидетельствуют о выдающемся архитектурном таланте народных
мастеров, умевших создать подлинные шедевры, достичь впечатления
монументальности даже При сравнительно небольших размерах здания.
Деревянные храмы обычно великолепно связаны с ландшафтом и имеют огромное
значение для создания архитектурного ансамбля в сельских поселениях.
Сохранились и некоторые деревянные оборонительные сооружения XVII века —
башни Якутского острога (1683), башни Братского острога, надвратная башня
Николо-Карельского монастыря (перевезена в музей села Коломенского, ныне
Москва).
10. Новгородская школа иконописи.
Именно в XIII веке в Новгороде складывается самобытная школа живописи.
Демократизация общественной жизни, отстаивание древних полуязыческих
обычаев, активная борьба с западной экспансией способствовали становлению
местной художественной традиции. Язык иконописи изменяется, светотеневая
лепка лиц уступает место графическим приемам. Одежды почти лишены пробелов
— высветлений, сделанных белилами, для того чтобы показать объемность
фигуры; складки ткани обозначаются энергичными, изломанными линиями. Цвета
яркие, образующие большие плоскости, часто контрастно противопоставлены
друг другу. Однако связь с традицией киевского искусства XI—XII веков не
была окончательно утраченной и проявляла себя неожиданно даже в иконах
сугубо местного характера, представляющих низовой, не аристократический
слой новгородской иконописи, населенных непосредственными, простодушными
персонажами. Лаконичная декоративность этих икон вызывает в памяти народную
деревянную резьбу. Среди этих произведений выделяется группа икон, написанных на красном фоне. На иконе «Иоанн Лествичник, Георгий и Власий», средняя фигура, над которой в характерной для того времени фонетической
форме стоит имя «Еван», почти втрое выше стоящих по сторонам Георгия и
Власия. Лица всех трех святых очень выразительны. Однако размеры, застывшая
поза и жесткие, столпообразные очертания средней фигуры придают ей
идолоподобный характер; фигуры святых по сторонам трактованы столь же
плоско и фронтально. О связи этой иконы с народными представлениями
свидетельствует и самый выбор святых, особенно популярных в Новгороде, культ которых слился с культом некоторых древнеславянских божеств. Икона
необычна и по колориту. Художник смело сочетал ярко-красный фон с синим, желтым и белым цветами одежды. Аналогичные черты обнаруживает и икона «Спас
на престоле» (вторая половина XIII века). На полях ее изображены небольшие
фигурки святых с характерными, выразительными лицами.
К группе краснофонных икон относятся и изображения на царских вратах из
села Кривого (конец XIII века). Нарядная праздничность колорита, которая
усиливается сочетанием красного фона нижних частей створок, где
представлены фигуры святых в рост, с белым фоном верхних полей, где
изображено Благовещение, сближает ее с предыдущими памятниками. Однако тут
явственны и отзвуки высокой графической культуры XII века. Силуэты
изощренные, линии текучие, пропорции фигур удлиненные. Еще более близкую
связь со старым искусством обнаруживает икона Николая Чудотворца из церкви
Николы на Липне (Новгородский музей-заповедник), датированная 1294 годом и
подписанная художником Алексой Петровым. Это одно из первых станковых
произведений, имеющих подпись русского художника и дату. Природа этой иконы
двойственна. С одной стороны, она напоминает домонгольские образы («Спас
Нерукотворный», «Никола» из Новодевичьего монастыря). С другой стороны, геометризация рисунка и композиция, «затканность» поверхности дробным
узором, абсолютная плоскостность как бы знаменуют конечный этап местной
иконописи XIII века.
Влияние народного искусства заметно в украшении новгородских рукописных
книг конца XII и XIII веков с замысловатыми инициалами и заставками, прорисованными киноварью. Сочетание теплого тона пергамента и красных
контуров рисунка, точек, крестиков и завитков напоминает северные вышивки
красной нитью по холсту. Мотивы таких инициалов очень прихотливы, ремни
плетенки сочетаются со стеблями и листьями растений, переходящими в фигуры
зверей или в человеческие головы. Иногда появляется в инициалах
традиционный мотив древнеславянской мифологии: богиня земли, окруженная
поклоняющимися ей человеческими или звериными фигурами. Отражались здесь, видимо, и некоторые образы народных сказок и просто бытовые мотивы. Очень
интересны и разнообразны инициалы евангелия, выполненного для новгородского
Юрьева монастыря (1120—1128). Здесь в буквицы вплетаются фигуры зверей.
Один из инициалов изображает оседланную лошадь, стоящую под деревом, другой— животное с двумя горбами, длинной шеей и короткими ушами, художник
пытался нарисовать никогда не виденного им верблюда.
В новгородском искусстве XIV века существовало два направления, два начала
— местная традиция и художественная линия, обусловленная ориентацией на
современную византийскую живопись. Если в иконописи ясно прослеживается
каждая из этих граней, то в монументальной живописи четче звучит
провизантийская ориентация, осуществлявшаяся, конечно, в соответствии с
местными вкусами и установками.
Следует заметить, что во второй половине XIV века в Новгороде работало
несколько строительных и художественных артелей в связи с широким размахом
крепостного и культового строительства. Круг заказчиков новых храмов и
монастырей был очень пестр: это были архиепископы и крупные бояре, и
посадники, и уличане. Это обусловило разнообразие фресковых циклов, меру
«местного» элемента в них. Ряд росписей органично вписывается в
новгородскую культуру. Некоторые стоят особняком (росписи Рождества на
Кладбище 90-х годов XIV века и Сковородского монастыря рубежа XIV—XV
веков).
Крупнейшую роль в развитии новгородского искусства XIV века сыграло
творчество Феофана Грека, замечательного художника, в 70-х годах XIV века
приехавшего в Новгород из Византии. Материальное обнищание Византии, победа
мистической философии «исихазма», укрепление догматизма и аскетизма не
способствовали подъему искусства. Атмосфера новгородской жизни давала
мастеру возможность полно осуществлять свои творческие замыслы, вне
ревнивого ока греческой церковной иерархии. Новгородская ересь
стригольников была как раз направлена против нее, создавая среду для более
творческого, свободного истолкования догматических сюжетов, системы росписи
и самой живописной манеры. Все это нашло выражение в мощном и лаконичном
художественном языке феофановских фресок.
Достоверной работой Феофана в Новгороде является роспись церкви Спаса
Преображения на Ильине улице (1378). Сохранились фрески в куполе:
Христос Пантократор в центре, ниже — фигуры архангелов с широко раскрытыми
крыльями и шестикрылые серафимы, а в барабане между окнами — восемь фигур
праотцев в рост. Внутренняя сила образов Феофана, их страстная
напряженность и огромная духовная энергия, неповторимое разнообразие
индивидуальных характеристик, нарушающих условности иконографических
подлинников,— все это явилось не только выражением живописного
темперамента мастера, но и результатом пребывания в Новгороде.
Влияние Феофана сказалось на фресках новгородской церкви Федора Стратилата
на Ручье, расписанной в конце 70-х или в 80-е годы XIV века. Роспись, по
всей вероятности, сделана русскими мастерами, прошедшими школу Феофана. Это
обнаруживается и в смелости их композиционных решений, и в эмоциональной
напряженности живописного языка.
Выразительная фреска «Исцеление слепого», где Христос, порывисто нагнувшись
вперед, с несколько прозаической деловитостью дотрагивается пальцем до глаз
слепца. Не менее интересна сцена шествия на Голгофу. Поражает порывистой
страстностью фреска «Сошествие во ад». Авторы фресок церкви Федора
Стратилата сумели блестяще использовать живописные приемы Феофана Грека.
Однако они внесли много нового в манеру письма. Но самое существенное
отличие — в характере образов, столь непохожих на образы Феофана. Суровый
пафос феофановских святых, мрачных, замкнутых в себе и одиноких, уступает
место в одних случаях мягкости и лиричности, а в других — простоте и
конкретности образов и сцен.
Гак или иначе созвучен искусству Феофана цикл росписей церкви Успения на
Волотовом поле близ Новгорода (разрушена во время Великой Отечественной
войны), выполненный между 60-ми и 80-ми годами XIV века. Поражает
экспрессия фрески «Рождество», изображающей сидящего в задумчивости Иосифа
и стоящего рядом с ним молодого пастуха, который, повернувшись спиной к
зрителю, смотрит на вершины гор.
Повышенно экспрессивное направление в живописи Новгорода, связанное с
Феофаном и его кругом, свидетельствует о воздействии византийского
искусства периода так называемого палеологовского возрождения с его
свободой выражения чувств и понимания изобразительных канонов в искусстве.
В меньшей степени затронута воздействием Феофана Грека роспись церкви Спаса
на Ковалеве, датируемая 1380-ми годами (разрушена во время Великой
Отечественной войны, восстановлена). В росписи ковалевской церкви
определяющими оказались черты южнославянского искусства. Вместе с тем в
ковалевской росписи присутствуют аспекты содержательного порядка не только
чисто русские, но и конкретно связанные с Куликовской победой 1380 года. В
новгородских иконах этого периода мы найдем мало связей со стилистикой
фресок. Многие иконы первой половины X/V века несут на себе печать
архаического мышления XIII века. В них много декоративности, яркости, обнаженности чисто графического приема. Таково «Чудо Георгия о змие» из
собрания М. Н. Погодина. Сочетание красного фона с белым, серо-голубым, лиловым и желтым рождает мажорную колористическую гамму, характерную для
иконописи «фольклорной» традиции.
Лик же святого Георгия на большой иконе XII века — след работы иконописца-
«реставратора» первой трети XIV века, выявляет знакомство новгородского
мастера с приемами раннепалеологовской византийской живописи. Между тем
новгородский мастер внес и сюда самостоятельный акцент. Образ, созданный
им, лишен камерности, он энергичен, активен.
Отголоски древней традиции ощутимы в иконах «Введение во храм» из села
Кривого и «Рождество Богородицы», еще очень архаичных по колориту и
композиции.
Лишь немногие иконы конца XIV века обнаруживают известное влияние фресковой
живописи. Таковы «Успение» из села Курицко близ Новгорода и «Покров»
Зверина монастыря (новгородский музей). «Успение» представляет собой
вольную интерпретацию одноименной фрески церкви Рождества на Кладбище,
«Покров» в своих деталях обнаруживает сходство с той же росписью и рядом
позднепалеопоповских икон. Что касается экспрессивной традиции волотовских
фресок с их повышенной динамикой и эмоциональностью образов, го к ним
примыкает поясной архангел Михаил из деисусного чина конца XIV века. Однако
мастер архангела, сохраняя тонкую выразительность лика, решает одежды в
несколько схематизированной манере икон «фольклорного» направления.
Идеалы новгородского художественного творчества последовательно и ярко
воплощает икона «Борис и Глеб» на конях. Неторопливость движения, плоскостность композиции, ясность и определенность линейной системы, нарядная звучность колорита, энергичность образов сочетаются с мягкой
округленностью линий, усложненной многослойностью живописи, расширением
цветовой гаммы.
В конце XIV — первой половине XV века Новгород испытывает заметное
воздействие московской живописи. В этом плане показательна четырехместная
икона с «Воскрешением Лазаря», «Троицей», «Сретением», «Иоанном Богословом
и Прохором». Интонации спокойного созерцания, изобилие дугообразных
силуэтов, отсутствие усиленных акцентов, обобщенность композиции сближают
икону с произведениями рублевской эпохи. Между тем в иконе присутствует и
исконно новгородская контрастность, и напряженная энергия контуров.
В рукописях начала XIV века, таких, как, например, Новгородское евангелие
1323 года, фантастические переплетения растительных и животных мотивов (так
называемый тератологический стиль) постепенно отступают перед изображением
человеческих фигур и даже сценок, подмеченных наблюдательным художником в
окружающей действительности.
Еще смелее вводит бытовые мотивы художник, украшавший Евангелие 1355 года.
В одном из инициалов букву «Р» изображает мужчина с банной шайкой в руках —
мотив, который на страницах священной книги производит весьма
неканоническое впечатление. Не менее забавно лицо гримасничающего старика, который сам себя дергает за бороду (тоже буква «Р»). Одним из наиболее
распространенных мотивов украшения инициалов становится изображение
гусляра, играющего на гуслях (Служебник XIV века), а иногда даже
приплясывающего (Евангелие 1358 года).
Вторая треть XV века ознаменовалась последней крупной вспышкой
противостояния Москве за политическую и церковную самостоятельность. Это
обстоятельство во многом определило содержание новгородского искусства XV
века. Изменяется соотношение видов живописи. Если в XIV столетии главной
была фреска, то в XV первенство переходит к иконописи. Начинается активное
прославление новгородской истории и новгородских святынь. Помимо ведущих
мастеров работают художники, связанные с посадскими низовыми кругами. Как
образец работы посадских или провинциальных мастеров можно привести икону
«Флор, Иаков и Лавр» (вторая половина XV века). Особенно выразительны
крайние фигуры Флора и Лавра. Они стоят с крепко зажатыми в кулак крестами;
их одеяния похожи на длинные, низко подпоясанные рубашки новгородцев; в
грубоватых лицах, кудрях, расчесанных на прямой ряд, подстриженных под
горшок и небрежно откинутых назад, нет благочестия и смирения, которые
обычны для подобного рода икон. Коренным, новгородским веет от этой иконы, где рисунок превращен в сложный орнамент.
Стремление передать облик новгородских жителей еще отчетливее проявилось в
иконе «Деисус и молящиеся новгородцы» (1467). Икона разделена на два яруса.
В нижнем представлены члены одной новгородской семьи — мужчины разных
возрастов, женщина и двое детей. Все они в характерных древнерусских
костюмах — коротких одеждах, застегнутых спереди и прдпоясанных, и в
длинных кафтанах, накинутых на плечи. Люди представлены в молитвенной позе
с лицами, обращенными кверху: в верхнем ярусе изображен «горний мир» в виде
деисуса (Христос, Мария, Иоанн Предтеча, архангелы и апостолы). Вероятно, в
композиции иконы содержится намек на особое небесное покровительство, которым, по мнению новгородцев, пользовались граждане Новгорода по
сравнению с жителями других русских городов.
Еще отчетливее сходная мысль выражена в иконе второй половины XV века
«Битва новгородцев с суздальцами» («Чудо от иконы « Знамение»).
В ней рассказывается об одном из событий в истории Новгорода XII века —
победе новгородцев над суздальцами, осаждавшими город. Икона разделена на
три яруса. В верхнем изображено перенесение чтимой в Новгороде иконы
«Знамение» из церкви Спаса на Ильине улице на Софийскую сторону, в Кремль.
В среднем ярусе представлена новгородская рать, обороняющая стены. На
центральной башне установлена чудотворная икона. Отсаждающего город
вражеского войска отделились три парламентера. Им навстречу из ворот города
выезжают новгородцы. Суздальцы, воспользовавшись временным прекращением
военных действий, посылают в новгородцев тучу стрел, часть которых попадает
в икону. Разгневанная Богоматерь в ответ на это посылает на суздальцев
слепоту и суздальцы начинают убивать друг друга. Тогда нозгородцы, предводимые Александром Невским, Борисом, Глебом и Георгием Победоносцем, устремляется на врагов. Суздальцы бегут, новгородцы одерживают победу.
Последняя сцена изображена в нижнем ярусе композиции.
Антимосковская направленность этой иконы, которую условно можно было бы
назвать исторической картиной, не подлежит сомнению. В XV и XVI веках
данный сюжет очень популярен. Под суздальцами подразумевали москвичей, в
борьбе с которыми Новгород отстаивал свою политическую самостоятельность.
Существует несколько вариантов этой темы в иконах XVI века.
Наряду с этой своеобразной публицистичностью новгородской иконописи XV века
в ней можно подметить еще одну важную особенность. Именно в XV веке в
новгородскую иконопись снова интенсивно проникают народные представления, связанные еще с дохристианскими верованиями. Так, образы многих особенно
чтимых в ту пору в Новгороде икон сочетали черты христианских мучеников с
качествами древнеславянских божеств, покровительствовавших различным
отраслям хозяйства или олицетворявших силы природы. Одним из наиболее
популярных был Илья Пророк, образ которого на русской почве воспринял
некоторые черты древнеславянского языческого бога Перуна Громовержца. Илью
обычно изображали возносящимся на небо на огненной колеснице с огромными
колесами, в которую впряжены красные кони. Параскева Пятница считалась
покровительницей торговли. Святых Флора и Лавра чтили как покровителей
лошадей.
Мир дохристианских представлений запечатлелся в иконе второй половины XV
века «Власий и Спиридон». Среди желтых и красных горок восседают на
престолах святители Власий и Спиридон. В нижней части иконы среди изумрудно-
зеленых горок целые стада коров, коз, свиней, овец. Образ Власия
унаследовал качества языческого «скотьего бога» Велеса, день памяти
Спиридона (12 декабря по старому стилю) падает на день зимнего
солнцестояния, называемого «Спиридонов поворот». Отныне пробудившееся
солнце знаменовало наступление весны, новое оживление природы.
Новгородская иконопись XV века примечательна своеобразием особого духовного
мира и художественного видения, воплотившегося в ней. Яркая красочность, светоносность, динамика живописи и образов, мощь конкретных
и весомых форм, энергия и сила линии сделали ее одним из замечательных
явлений древнерусского искусства. К концу столетия начинается слияние
местной традиции с московской, но еще долго, на протяжении всего XVI века
живут ее сильные и яркие образы, хранящие отголоски неповторимых творческих
решений предшествующих эпох.
11. Псковская школа иконописи.
Памятники псковской живописи XII-XIII вв. малочисленны, и по ним нелегко
составить отчетливое представление о псковской школе. Правда, от середины
XII века сохранился полный комплекс росписи Спасо-Преображенского собора
Мирожского монастыря, раскрытый из-под записей в 1975—1979 годах. В них
ярко выражена линейная основа фигур, композиции геральдичны, а вдохновенная
экспрессия образов вызывает в памяти первоклассные произведения македонской
живописи XII века. После раскрытия фресок из-под позднейших записей можно
судить и о звучной, активной цветовой гамме росписи. Фрагменты древней
живописи недавно обнаружены при исследовании собора Ивановского монастыря
во Пскове (XII век).
К концу XIII — началу XIV века относится житийная икона пророка Ильи из
села Вы буты (ГТГ). Илья представлен седовласым старцем, сидящим в пустыне
среди красноватых холмов, поросших травой и цветочками; чтобы лучше слышать
обращенный к нему глас божий, он отводит от уха прядь волос характерным, почти бытовым жестом. На полях иконы в клеймах рассказывается житие Ильи.
По колориту это одна из самых изумительных русских икон. Сочетание
серебристо-голубого, серого с лиловым, розовым, зеленоватым в их неярком, благородном и слегка приглушенном звучании создает поразительный и
неожиданный эффект. Гармоничность цветовых оттенков, смягченность линий, спокойный внутренний настрой персонажей роднят эту икону с явлениями
среднерусского искусства, колыбелью которого стали центры Северо-Восточной
Руси — Владимир и Суздаль.
Псковские монументальные росписи XIV— XV веков в чем-то сходны с
новгородскими, но имеют и оттенки художественного своеобразия. Самый ранний
ансамбль — роспись собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря
(1313). Западная стена целиком заполнена монументальной композицией
«Страшного суда», северная масштабным «Успением», во всех остальных частях
собора фрески размещаются тремя горизонтальными рядами. Подобно Нередице, евангельские сцены распределены свободно и несколько беспорядочно, в
иконографии нередки отступления от принятого канона. Несмотря на
архаичность стиля в целом, ясно читаются новые его оттенки: энергия и
смелость манеры, резкие и сильные блики. Отсюда ощущение неистовой силы и
неповторимый стихийный реализм изображений. Снетогорские мастера кажутся
охваченными сомнениями и «шатаниями», которые более чем на полвека
предвосхищают ереси XIV века.
В последние два года открыты остатки фресковых росписей в храмах Довмонтова
города. Из девяти построек фрески сохранились в восьми. В шести памятниках
фрески датируются XIV веком. В двух церквах — Николы с Гребли (1383) и
Покрова Богородицы (1352, перестройка—1398} живопись имеет такую
сохранность, что может рассматриваться как полноценный источник для
изучения псковского монументального искусства XIV века. В росписи
Никольской церкви, цветной, подробно проработанной, много общего с приемами
псковской иконописи XIV века, особенно в типах лиц. Фрески Покровской
церкви, сдержанные по колориту, созвучны по иконографической программе и
эмоциональной окраске образов росписи Спаса на Ковалеве в Новгороде.
Традиционный характер псковского искусства XV века демонстрируют фрески
Успенской церкви в селе Мелетове (1469). Основы живописной манеры XIV века, в частности росписей Феофана Грека, сохранились здесь в удивительной
свежести. Правда, для мелетовской росписи характерна измельченность
композиций и увеличение их числа на стенах храма. Это явление новое, свойственное всему византийскому миру конца XIV — первой половины XV века.
Фрески Мелетова показывают своеобразие местной культуры сравнительно с
новгородской. XV столетие в Новгороде— век иконописи, во Пскове фреска
полностью сохранила свой удельный вес в системе изобразительных искусств.
Дошедшие до нас псковские иконы немногочисленны и очень стабильны по своим
художественным свойствам. Одна из наиболее значительных — «Собор
Богоматери» (XIV век). Почти весь фон иконы занимают сплошные темно-зеленые
горки. Посредине Богоматерь, восседающая на розовом троне, построенном
несимметрично и необычно замысловато; наверху представлены фигуры ангелов
без крыльев: это смелое иконографическое новшество, не встречающееся больше
в русской иконописи, своего рода живописная ересь. Трон окружают очень
выразительные по облику и жестам волхвы, ниже — аллегорические изображения
Земли и Пустыни. Колорит иконы поражает глубоким сочетанием темно-зеленого, белого и розового цветов, излюбленным в псковской иконописи, с некоторыми
изменениями оно повторяется и в иконах XVI века, например в «Сошествии во
ад». Здесь вместо розового цвета художник применяет светло-красный, смело
сопоставляя его с таким же, как и в иконе Третьяковской галереи, темным
бутылочно-зеленым.
К этой группе близка по колориту и икона более ранняя, изображающая святых
Параскеву Пятницу, Григория Богоcлова, Иоанна Златоуста и Василия Великого
(конец XIV — начало XV века). Особенно запоминается в ней строгое, почти
суровое выражение лиц; написаны они в энергичной манере, несколько
напоминающей почерк Феофана. Традиционность языка псковской иконописи
проявилась ив «Троице» (XVI век). Она архаична по композиции; в
однообразном симметричном расположении фигур и предметов, в нарочитой
повторяемости жестов, преобладании светло-красных красок и обилии орнамента
и золотой штриховки сказывается воздействие народных вкусов. Судя по
сохранившимся памятникам, псковская живопись XV—XVI веков во многом
отличалась от новгородской. Отличие это сказывается в своеобразной
трактовке сюжетов и особенностях колорита, в котором преобладают сочетания
темно-зеленого, белого и светло-красного цветов, лишенных новгородской
яркости и тонко сгармонированных в приглушенную и благородную тональную
гамму.
12. Московская школа иконописи. 15 век.
Московская школа иконописи является самой молодой, она основана в 14 веке.
Она впитала в себя все самое лучшее из традиций Новгородской и Владимиро-
Суздальской школ, но в тоже время отличается своей яркой непохожестью ни на
одну из них. Самой выдающейся личностью московской школы был Андрей Рублев.
Чтобы оценить величие и чудо Рублева, нужно представить себе колорит времен
половины тысячелетия тому назад, представить громадную лесную деревенскую
Русь, раздробленную на удельные княжества, сражавшиеся друг с другом, сражавшиеся с татаро-монголами, сражавшиеся внутри себя; Русь, изнуренную и
обесчещенную столетиями татаро-монгольского ига; Русь так сильно отставшую
за эти столетия от городской культуры западных стран. Здесь в лесной глуши, за стенами уединенного монастыря, некий ”смиренный чернец молчаливо и
скромно трудился над иконой в похвалу Сергию“ и из под его кисти возникло
произведение всемирное и всевременное: творение изумительной духовной
высоты, вечный гимн миру согласию среди людей. В московской живописи первой
половины 14 века существовали различные художественные течения (местные и
принесенные из вне). Местная струя должна была восходить к архаическим
традициям 13 века, и она доминировала до приобщения московского искусства к
новшествам “Палеологовского Ренессанса”. К этому направлению относится
икона “Борис и Глеб”, написаная еще во втором десятилетии 14 века. Ее
значение велико не только как художественного произведения, но и как
ценнейшего иконографического документа. Борис и Глеб не стоят на земле, а
как бы парят в воздухе, чудесным образом являясь верующим. Их лица
сосредоточены и печальны. Помимо крестов, намекающих на мученическую смерть
братьев, в их руках мечи - атрибут княжеской власти. Фигуры даны
неподвижными и почти совершенно плоскими. Главный акцент поставлен на линии
- строгой и сдержанной. При всем богатстве красок иконы, ее колорит
отличается редким лаконизмом и последовательностью, поскольку любой цвет с
неизбежностью вытекает из другого. К этому же времени (середина 14 века)
относится икона “Житие Бориса и Глеба“. В лицах русского типа художник
стремился выразить особую доброту и мягкость, подчеркивая тем самым идею
жертвенности, красной нитью проходящую через замечательный памятник
древнерусской литературы рубежа 11-12 веков “Сказание о Борисе и Глебе”. К
сожалению, мы почти ничего не знаем о московской живописи последней трети
14 века. Нельзя упускать из виду, что на рубеже 14-15 веков в Москву
проникла вторая волна из Византии, связанная с завозом большого количества
греческих икон и деятельностью Феофана Грека. Предполагается, что он
приехал в Москву не позднее 1395 года, когда приступил вместе с Симеоном
Черным и своими учениками к росписи Церкви Рождества Богородицы. Феофан
Грек выступал в Москве не только как Фрескист и иконописец, но и как
миниатюрист, украшавший дорогие рукописи фигурными инициалами, заставками и
лицевыми изображениями. Феофан Грек был не единственным греческим мастером, работавшим в Москве. В записи одной симферопольской рукописи, копирующей
надпись на утраченной иконе, упоминается имя греческого иеромонаха Игнатия, написавшего в 1383 г. для сына Дмитрия Донского икону “Тихвинская
Богоматерь”. В1397 году Московский Великий князь получил в подарок из
Константинополя икону “ Спаса в белых ризах”. Все эти факты говорят об
оживленной художественной жизни Москвы на рубеже 14-15 веков. Дальнейший
ход развития московского искусства обусловила победа на Куликовском поле.
Стало ясно, на что способны русские люди, вступившие единодушно в борьбу с
общим врагом. Победа обеспечивала ведущее положение московским князьям, содействовала росту национального самосознания. И эти настроения наиболее
полно отразил Андрей Рублев, чья жизнь была тесно связанна с теми кругами, которые принимали участие в освободительном движении. Но вернемся к Феофану
Греку, который в 90-х годах 14 века и в начале 15 века становится
центральной фигурой среди московских художников. Он привлекал всеобщее
внимание своим высочайшим артистизмом и широтой своих взглядов. Московская
мастерская Феофана, где греки сотрудничали с местными мастерами, несомненно, выпускала немало икон для украшения быстро разраставшихся
иконостасов. Вероятно, Феофан был первым, кто ввел в иконостасную
композицию полнофигурный деисисный чин, что сразу привело к резкому
увеличению иконостаса. На этом пути продолжателем Феофана был Андрей
Рублев, который довел высоту чиновых икон до 3-х с лишним метров.
Сохранилось несколько икон, вышедших из мастерской Феофана “Донская
богоматерь” с “Успением” на обороте. Однако до нас дошли и такие
произведения, которые были выполнены московскими мастерами под
непосредственным влиянием Феофана и работавших в Москве греков
(“Распятие”). Эти иконы по своим плотным краскам очень близки к
произведениям станковой живописи. В них нет того открытого чистого цвета, который утвердился в русской иконописи 12 века и который так явственно
ощущается в ряде московских икон первой половины 14 века. Такой именно
открытый цвет находим мы в маленькой иконе с изображением 6-ти праздников.
Стиль московской иконы, с ее легкими изящными фигурами, с ее динамичными
композициями, с ее смелыми цветовыми сопоставлениями, указывает на конец 14
века, иначе говоря, на то время, когда уже работал Андрей Рублев. С
Рублевым московская школа иконописи обретает свое лицо. Ему удалось
сплавить в единое целое местные традиции и все почерпнутое из произведений
византийских мастеров. Многим он был обязан Феофану Греку, с которым вместе
работал. Но по складу своего лирического дарования, Рублев был антиподом
ему. Рублеву остались чуждыми его суровые, полные драматизма образы. Его
идеалы иные - более созерцательные, более просветленные. Он отмел
византийскую переутонченность формы и местные архаические традиции, а
выработал столь совершенный художественный язык, что на протяжении всего 15
века его стиль сделался ведущим, а его личность оказалась овеянной ореолом
великой славы. После смерти Андрея Рублева темп развития московской
иконописи замедлился и лишь с появлением нового мастера, но уже иного толка
и иного склада, - Дионисия, московская иконопись расцвела снова. Второе
тридцатилетие 15 века мало исследовано: отсутствует точно датированные
памятники и летописные свидетельства. Объясняется это тем, что для Москвы
это время было эпохой кризиса. В этих условиях почти прекратилась каменное
строительство, да и спрос на иконостасы был очень маленьким. Главной
иконописной мастерской была Митрополичья. Новая эпоха в истории московского
государства связанна с Иваном III. Положение Москвы при нем становится
прочным. Москву начинают рассматривать как “ Третий Рим“. Женившись вторым
браком на Софье Палеолог, он ввел при своем дворе пышный церемониал, язык
дипломатических актов становится более высокопарным. Это не могло не
отразиться на искусстве. Ивана III не удовлетворяют скромные постройки
Кремля, он приглашает итальянских зодчих. Начинается эпоха бурного
строительства, одновременно растет и спрос на икону. Но условия работы
художников были уже качественно другими: инакомыслию был положен конец.
Между церковью и светской властью заключен незыблемый союз, приведший к
обеднению духовной жизни. Как бы высоко не ценили Дионисия и художников его
времени, в их произведениях нет той глубины и непосредственности чувств, которые отличали работы А. Рублева и мастеров его круга. Но было бы глупо
думать, что Дионисий был единственным. Наряду с новым художественным языком
были и такие иконы, которые писались в старых традициях. Такие, как “Козьма
и Дамиан “ из музея Андрея Рублева. По ней видно, что автор не пошел по
рублевскому пути, а остался верен своему пониманию. Превосходной московской
иконой 15 века является “Богоматерь Ярославская” - эта вещь стоит в стороне
от “дионисиевской линии развития”, что отнюдь не лишает ее высоких
художественных достоинств. Житийные иконы с последней трети 15 века
получают в Москве все более широкое распространение, что было, возможно, обусловлено борьбой с ересью жидовствующих, среди которых многие отрицали
поклонение иконам. Житийные иконы, хорошо известные Византии, совмещали в
себе иконный образ для поклонения, занимавший обычно средник, и сцены из
жизни изображенного на этом среднике святого. Такая композиция в какой-то
мере преодолевала вневременной характер иконописного образа, позволяя
художнику, в следовавших друг за другом эпизодах, заполнявших клейма, рассказать о жизни святого, о его деяниях и чудесах. Творчество Дионисия и
его современников замыкает большую эпоху в истории московской живописи.
Дионисий отнюдь не был смелым новатором, он ничего не ниспровергал, наоборот, он сознательно примкнул к великим рублевским традициям. Но их
воспринял односторонне. Работы Рублева привлекали его, прежде всего
изяществом и грацией, красотой линейных решений, но он не сумел уловить за
всем этим глубокую поэтичность образов, их наивную и трогательную
непосредственность, их высочайшую одухотворенность. Он сильно увлекся
внешней оболочкой. Стремясь к все большей праздничности, отвечавшей вкусам
возвышавшейся Москвы, Дионисий незаметно для себя пришел к несколько
внешнему пониманию формы, прежде всего красивой, призванной радовать глаз.
В результате получилось так, что самый верный последователь Андрея Рублева
сделался его антагонистом. В 16 веке дионисиевские традиции быстро пошли на
убыль. Иконы становятся излишне многословными, начинают перегружаться
аллегориями, в них усиливается догматическое начало. Темп развития
замедляется, церковь все более ревниво следит за тем, чтобы в живопись не
проникли смелые новаторства. Разгром еретических течений и ликвидация
свободомыслия отрицательно сказалось на искусстве, в котором “византинизм“
стал играть большую роль. Былого высокого уровня искусства достичь не
удалось - времена были не те. Поэтому после Рублева и Дионисия
древнерусская живопись не выдвинула равных им мастеров.
13. Андрей Рублев
Идеи, вдохновлявшие и волновавшие русских людей в годы освобождения от
монголо-татарского ига, в годы, когда успешно преодолевалась феодальная
раздробленность и шла борьба за создание единого общерусского государства, нашли наиболее полное воплощение в творчестве гениального русского
художника Андрея Рублева (родился, вероятно, в 60-х годах XIV века, умер в
1427/30; первое летописное известие о деятельности Рублева относится к 1405
году).
Жизнь Рублева известна только в самых общих чертах. Инок московского
Андроникова монастыря, близко связанного с Троице-Сергиевой обителью, он
жил в эпоху Куликовской битвы и, несомненно, знал тех, кто принимал в ней
непосредственное участие. Годы творческого формирования Рублева были
наполнены радостью первой крупной победы над монголо-татарами и
предчувствием грядущего окончательного освобождения Руси. Это в большой
степени определило характер его творчества.
Сотрудничая в 1405 году с Феофаном Греком при выполнении росписи
Благовещенского собора, Рублев не мог не испытать влияния замечательного
мастера. Властный, суровый, эмоционально насыщенный живописный язык
Феофана, необычность его смелых образов, нарушавших традиционные
иконографические схемы, не могли не произвести глубокого впечатления на
Рублева. Тем не менее он с самого начала выступает как яркая и
самостоятельная творческая индивидуальность, скорее противоположная
Феофану, чем созвучная ему.
Самые ранние из росписей Рублева — фрески собора Успения на Городке в
Звенигороде (постройка около 1400). Они украшают алтарные столбы. В верхней
части южного столба сохранилось изображение св. Лавра в круге, под ним
голгофский крест и фигуры Варлаама и царевича Иоасафа. На северном столбе
обнаружена полуфигура св. Флора также в медальоне (голова не сохранилась), а внизу аналогичный крест и фигура св. Пахомия с ангелом. Руке Рублева
принадлежат лишь изображения Флора и Лавра, покровителей воинов и всех
«ратных людей». Мажорные сочетания светло-зеленого, вишневого, желтого
создают приподнятое ощущение красоты и ясности. В плавных пирамидальных
силуэтах есть легкость и воздушность, однако лик Лавра вылеплен еще
довольно пластично, формы его построены свободно и сочно, отчасти следуя
манере Феофана. При этом строй образа совсем иной. На лике - отпечаток
душевного покоя и внутренней гармонии. Палитра также отличается от
феофановской. Она более светлая с выявлением крупных, локальных цветовых
пятен.
К произведениям Рублева той же поры большинство исследователей относит и
миниатюры с изображением символов евангелистов в так называемом Евангелии
Хитрово (конец XIV — начало XV века). Одна из лучших миниатюр изображает
ангела с широко раскрытыми крыльями (символ евангелиста Матфея). Фигура
ангела вписана в золотой круг. В его руках большая книга. Мягкое сочетание
голубого цвета хитона с сиреневым плащом и золотым фоном свидетельствует о
выдающемся колористическом даровании художника. Среди других изображений
евангелия обращают на себя внимание заглавные буквы, в которых с большой
тонкостью, наблюдательностью и любовью изображены звери и птицы.
Миниатюры Евангелия Хитрово позволяют датировать не позже начала XV века
три иконы из Успенского собора на Городке в Звенигороде. Это «Спас»,
«Архангел Михаил» и «Апостол Павел». Образ архангела Михаила во многом
предвосхищает ангелов «Троицы», но в нем еще присутствует плотность и
пластичность объемов, яркость розовых и синих тканей, энергичный рисунок
складок, которые в «Троице» как бы утрачивают материальность, приобретая
бесплотность и легкость. Ближе всего к чудесному лику Михаила ангел
миниатюры Евангелия Хитрово. Канон русской духовной красоты воплощен в
образе Спаса. Безмятежный покой и беспредельное милосердие запечатлены в
его лике. Несмотря на известное родство со Спасом феофановского деисуса,
Христос Рублева совершенно иной по эмоциональной интонации. От него исходят
не суровость, не неземное величие, а доброта и задушевность, близкие людям
и духовно соразмерные им.
В 1408 году Андрей Рублев и Даниил Черный с помощниками выполняют роспись
Успенского собора во Владимире. Из всей этой росписи до нас дошли главным
образом фрески, расположенные на сводах, столбах и арках под хорами в
западной части храма. Это фрагменты большой композиции «Страшного суда».
Входивший в храм попадал в западную часть галереи, пристроенную Всеволодом
III к собору Андрея Боголюбского. Свет, проникавший через открытые двери
храма, падал на свод центральной арки, ведущей в низкое помещение под
хорами. На столбах арки представлены фигуры двух ангелов, возвещающих о
последнем дне мира; над ними изображения (в медальонах) двух пророков —
Давида и Исайи. Наверху, в самом центре арочного свода, помещена десница
божья с душами праведных. В этом изображении заключена главная идея росписи
— надежда на спасение. На северном столбе главного нефа представлен упавший
на колени пророк Даниил, над которым склоняется ангел, указывающий ему на
изображение «Страшного суда», помещенное в западном люнете среднего нефа и
составляющее смысловой и композиционный центр всей росписи. Здесь
представлен «Престол уготованный» с орудиями страстей и лежащей на нем
книгой (так называемая «Этимасия»). К престолу в мольбе простирают руки
Богоматерь и Иоанн Предтеча; у ног их — Адам и Ева. На склонах центрального
свода, обрамляющего люнет с «Этимасией», симметрично размещены группы
сидящих апостолов, за ними — стоящие ангелы. Фигура Христа находится в
самом центре свода. Он как бы незримо парит над престолом. Это не суровый
судья мира, а милосердный спаситель, каждому дарующий надежду.
На сводах южного придела изображено шествие праведников в рай, ведомых
апостолом Петром, который, обернувшись, бросает взгляд, выражающий призыв и
ободрение.
В росписи, созданной Рублевым и его помощниками, сохранены традиционные
иконографические схемы, однако светлое настроение надежды преобладает в них
над средневековым аскетизмом. Это достигается новыми приемами построения
формы. Прозрачные светлые мазки сдержанно и легко моделируют объемы. Но
главным средством художественной выразительности становится линия: гибкая и
обобщенная, она придает особую музыкальную ритмичность изображениям. Отсюда
певучие движения рук и крыльев, неповторимо мягкие и гармоничные фигуры.
Некоторые композиции поражают особым совершенством решения. Прекрасна
фреска в восточном тимпане юго-западного свода, изображающая Богоматерь с
ангелами, а особенно трубящие ангелы на западной арке, лики которых
вызывают в памяти образы античного искусства. Образы, созданные в росписях
Успенского собора во Владимире, далеки от суровых персонажей Феофана.
Плавные параболические силуэты сообщают фигурам мягкость и благородство.
Идеал Рублева— круг с его спокойными и ясными очертаниями. Именно с кругом
сближает мастер абрис голов своих персонажей. Черты ликов чисто русские, исполненные простосердечия, душевной открытости и искренней доброты.
Росписи 1408 года в Успенском соборе Владимира неоднократно поновлялись и
реставрировались, поэтому трудно судить о первоначальном колорите фресок.
Можно лишь говорить о легкости и тональной чистоте цветовой гаммы. Лучше
всего сохранились фрески алтарной части собора. В дьяконнике нетронутые
записями фрески поражают яркой звучностью охр и снежной белизной
архидиаконских одежд. Хорошая сохранность красочного слоя оказалась на
открытом в 1974 году фрагменте фигуры святого воина на северной грани
южного среднего пилона. Серебристо-розовые перистые латы, красная исподняя
одежда, зеленый плащ позволяют судить о цветовом решении всей росписи 1408
года. В те же годы из-под двух слоев позднейших записей были раскрыты
фрагменты композиций в люнетах храма: «Крещение» и «Сошествие св. Духа».
Кисти Рублева, Даниила Черного и их помощников принадлежит также иконостас
из Успенского собора во Владимире, обнаруженный в церкви села Васильевского
под городом Шуей, куда он был перенесен в XVIII веке. Значительная часть
чина в том числе огромные по размеру иконы деисусного ряда — «Спас
Вседержитель», «Богоматерь», «Иоанн Предтеча», «Григорий Богослов» и
«Андрей Первозванный» — находятся в настоящее время в Третьяковской
галерее; иконы, изображающие апостолов Петра и Павла, — в Государственном
Русском музее в Ленинграде. Меньшие по размеру иконы праздничного чина
хранятся как в Третьяковской галерее, так и в Русском музее.
Перед художниками, работавшими в Успенском соборе, стояла трудная задача —
создать грандиозный иконостас в большом храме. Этим, в частности, объясняются размеры икон, поражающих монументальностью. Фигуры деисусного и
праздничного чинов исполнены с большим лаконизмом. Лица святых сдержанно
серьезны и задумчивы. Колорит деисусного чина, основанный на звучных
сочетаниях ярких и чистых тонов, отличается строгим единством. Возможно,
Рублев был автором общего замысла; в исполнении же отдельных икон
справедливо усматривают немало отличий, свидетельствующих о принадлежности
их разным мастерам и разным художественным традициям. Имя Рублева стало
символом русской средневековой культуры. Икона «Троица» — пик этой
культуры, ее совершеннейшее и высшее достижение. Написанная Рублевым «в
память и похвалу» основателю Троицкого монастыря преподобному Сергию
Радонежскому в 1411 году (для деревянной церкви) или в 20-х годах (для
каменного собора), она была поставлена в нем справа от царских врат близ
гробницы Сергия. «Внешняя» тема иконы — посещение тремя ангелами Авраама и
Сарры; однако повествовательная сторона события в иконе Рублева опущена.
Представлены только три ангела. Фигуры их, разные по силуэту, вместе как бы
образуют круг. В очертаниях голов, плеч и рук, в изгибах крыльев, в наклоне
тонкого деревца на фоне, в силуэте горки справа повторяются плавные
смягченные линии, создавая впечатление гармонической слаженности и
единства. Ощущение гармонии исходит и от колорита иконы. Золотистые, темного тона крылья, легко подчеркнутые снизу светло-голубым, мягко
выделялись на золотом фоне (теперь почти полностью утраченном). Такие же
мягкие сочетания с золотом фона составляли и зеленовато-желтая гора, и
зеленовато-оливковая крона дерева, и бледно-зеленый «позем» (земля). Более
интенсивно звучат чудесный «голубец» и зеленый цвет в одеждах.
Просветленная и ясная красочная гамма сгруппирована вокруг густо-голубых и
темно-вишневых одежд среднего ангела. Религиозная тема иконы — догмат о
единстве трех ипостасей божества: бога-отца, бога-сына и духа святого, что
было особенно актуально в период еретических движений. Однако в иконе
Рублева есть особый содержательный пласт, образный смысл, безмерно
актуальный для духовной жизни Руси конца XIV — начала XV века. Икона звучит
как символическое воплощение доброго согласия, гармонического слияния
человеческих душ вопреки земной обреченности. Нравственные принципы, воплощенные в иконе, отражали высокие идеалы возрождавшегося народа, единого перед лицом насильников и губителей. Этот духовный смысл сделал
«Троицу» прекраснейшим произведением национальной живописи и наиболее
светлым и полным выражением русской духовности.
«Троица» Рублева являлась частью большого и до настоящего времени хорошо
сохранившегося иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря, выполненного целым коллективом художников под руководством Рублева и его
друга Даниила Черного. Самому Рублеву возможно принадлежат иконы деисусного
чина, изображающие апостола Павла м архангела Гавриила. Икона юного Дмитрия
Солунского из того же чина также обнаруживает сходство с искусством
Рублева. Иконы праздничного чина различны по своему художественному почерку
и свидетельствуют о работе художников разных поколений. Наряду с традициями
рублевской живописи в ряде икон звучат новые ноты, предвосхищающие
дальнейшее развитие московской живописи. С этой точки зрения особенно
интересна икона «Жены мироносицы у гроба господня». Образы отличаются здесь
особой, несколько преувеличенной взволнованностью, не свойственной
искусству Рублева. Высокие и стройные фигуры трех женщин, с удивлением и
испугом обращенные к опустевшему гробу, исполнены рафинированного изящества
и грации. Ангел в белых одеждах сидит на круглом камне, как бы вибрируя в
неустойчивой позе, его крылья трепетно осеняют гробницу, расположенную в
резко диагональном развороте. Повышенные эмоциональные интонации — знамение
новой эпохи.
Последние годы жизни Андрея Рублева были тесно связаны с Андрониковым
монастырем, в Москве. Им, видимо, был расписан Спасский собор, в котором до
наших дней сохранились орнаментальные фрагменты в оконных откосах. Великий
живописец был похоронен в монастыре, где сейчас размещается Центральный
музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
14. Феофан Грек.
Феофан Грек (около 1340 года - после 1405 года) - византийский (греческий)
живописец, работавший в России во второй половине XIV - начале XV веков.
Вместе с Андреем Рублевым и Прохором-с-Городца расписал старый
Благовещенский собор Московского Кремля. До Москвы много работал в
Новгороде, где, кроме икон, оставил фрески в церкви Спаса Преображения.
Работы отличаются монументальностью, внутренней силой и драматической
выразительностью образов, свободной живописной манерой.
ФЕОФАН ГРЕК (ок. 1340 - после 1405, Москва?) - живописец. Работал в
Константинополе; в зрелые годы переселился на Русь. Жил в Каффе в Крыму, в
Нижнем Новгороде, Новгороде, Москве. Среди его заказчиков были моск.
князья, митрополит. Сохранились лишь две бесспорные работы Ф. - фрески
церкви Спаса Преображения на Ильиной улице в Новгороде (1378) и деисус из
иконостаса в Благовещенском соборе Моск. Кремля (90-е гг. XIV в.). Приехав
в Москву ок. 1390, имел множество заказов, был известен и как искусный
миниатюрист. Исследователь Б. В. Михайловский писал о нем: "Работы Феофана
поражают своим виртуозным мастерством, смелостью уверенной кисти, исключительной выразительностью, блестящей свободой индивидуального
творчества". Великий живописец русского средневековья был родом из
Византии, почему и получил прозвище Грека. Наиболее вероятной датой
рождения художника считаются 30-е годы XIV столетия. На Русь он приезжает в
возрасте 35-40 лет. К этому времени Феофаном было расписано сорок каменных
церквей в Константинополе, Халкидоне и Галате. Из Византии мастер
перебрался в Кафу (Феодосия), в ту пору богатую генуэзскую колонию, а
оттуда - в Новгород. На Руси, переживавшей период подъема, связанного с
началом активной борьбы за освобождение и объединение русских земель вокруг
Москвы, Феофан нашел плодотворную почву для развития своего могучего
творческого дара. Его глубоко оригинальное искусство, идущее от
византийских традиций, развивается в тесном взаимодействии с русской
культурой. Первая работа, выполненная Феофаном Греком на Руси, - фрески
одного из замечательных храмов Новгорода Великого - церкви Спаса
Преображения на Ильине улице, построенной в 1374 году. Над фресками этой
церкви он работал летом 1378 года по заказу боярина Василия Даниловича и
горожан с Ильиной улицы. Фрески сохранились частично. В куполе изображен
Пантократор (Христос-судия), окруженный четырьмя серафимами. В простенках -
фигуры праотцев: Адама, Авеля, Ноя, Сира, Мельхиседека, Еноха, пророка Ильи
и Иоанна Предтечи, а в камере - личной молельне заказчика - пять
столпников, "Троица", медальоны с изображениями Иоанна Лествичника,
Агафона, Акакия и фигуры Макария. Каждому из святых Феофан Грек дает
глубоко индивидуальную, сложную психологическую характеристику. И в то же
время все они - гневный могучий Пантократор, мудрый величавый Ной, сумрачный Адам, грозный пророк Илья, самоуглубленные столпники - имеют
нечто общее, объединяющее их: это люди могучего духа, стойкого характера, люди, терзаемые противоречиями, за их внешним спокойствием кроется жестокая
борьба с обуревающими человека страстями. Даже в композиции "Троицы" нет
умиротворенности. В образах ангелов не ощущается юношеской мягкости. Их
прекрасные лица полны суровой отрешенности. Особенно выразительна фигура
центрального ангела. Внешняя неподвижность, статичность еще более
подчеркивают внутреннюю напряженность. Распростертые крылья как бы осеняют
двух других ангелов, объединяя композицию в целом, придавая ей особую
строгую завершенность и монументальность. В образах Феофана - огромная сила
эмоционального воздействия, в них звучит трагический пафос. Острый
драматизм присутствует и в самом живописном языке мастера. Манера письма
Феофана резкая, стремительная, темпераментная. Он прежде всего живописец и
фигуры лепит энергичными, смелыми мазками, накладывая яркие блики, что
придает лицам трепетность, подчеркивает напряженность выражения. Цветовая
гамма, как правило, лаконична, сдержанна, но цвет - насыщенный, весомый, а
ломкие острые линии, сложный ритм композиционного построения еще более
усиливают общую экспрессивность образов. Росписи Феофана Грека созданы на
основе знания жизни, психологии человека. В них заложен глубокий
философский смысл, ясно ощущаются проницательный ум, страстный, кипучий
темперамент автора. Не случайно современников поражали оригинальность
мышления великого живописца, свободный полет его творческой фантазии.
"Когда он все это изображал или писал, никто не видел, чтобы он когда-либо
взирал на образцы, как это делают некоторые наши иконописцы, которые в
недоумении постоянно в них всматриваются, глядя туда и сюда, и не столько
пишут красками, сколько смотрят на образцы. Он же, казалось, руками пишет
роспись, а сам беспрестанно ходит, беседует с приходящими и умом обдумывает
высокое и мудрое, чувственными же очами разумными разумную видит доброту".
Фрески Спаса Преображения явились ценным памятником монументального
искусства Новгорода, они повлияли на творчество ряда живописцев. Наиболее
близки к ним росписи церквей Федора Стратилата и Успения на Волотовом поле, вероятно, выполненные учениками Феофана. В Новгороде, по-видимому, Феофан
Грек прожил довольно долго, затем, проработав некоторое время в Нижнем
Новгороде, приезжает в Москву. Об этом периоде творчества мастера
сохранилось больше сведений. Вероятно, Феофан имел собственную мастерскую и
заказы выполнял с помощью учеников. Работы, упоминаемые в летописях, охватывают десять лет. За время с 1395 по 1405 год мастер расписал три
кремлевских храма: церковь Рождества Богородицы (1395), Архангельский
(1399), Благовещенский (1405) соборы, а кроме того, выполнил некоторые
светские заказы: фрески терема великого князя Василия Дмитриевича и дворца
князя Владимира Андреевича Храброго (двоюродного брата Дмитрия Донского).
Из всех этих работ сохранился лишь иконостас Благовещенского собора в
Кремле, который создавался в содружестве с Андреем Рублевым и "старцем
Прохором с Городца". Рублев работал над иконами, изображающими праздники.
Феофану Греку принадлежит большинство икон деисусного ряда: "Спас",
"Богоматерь", "Иоанн Предтеча", "Архангел Гавриил", "Апостол Павел", "Иоанн
Златоуст", "Василий Великий". Однако иконостас имеет общий замысел, строго
гармоническую композицию, связанную единым ритмом. В центре изображен
грозный судия - Спас, восседающий на троне; с обеих сторон к нему подходят
святые, которые молят Христа за грешное человечество. Как и прежде, святые
Феофана - могучие и каждый индивидуален в своем облике. Но все же в их
образах появились новые качества: они более сдержанны, величавы. Больше
тепла в образе богоматери, мягкости - в архангеле Гаврииле, спокойствия - в
мудром апостоле Павле. Иконы отличаются исключительной монументальностью.
Фигуры четким силуэтом выделяются на сияющем золотом фоне, напряженно
звучат лаконичные, обобщенно-декоративные краски: белоснежный хитон Христа, бархатисто-синий мафорий богоматери, зеленые одежды Иоанна. И хотя в иконах
Феофан сохраняет живописную манеру своих росписей, линия становится четче, проще, сдержанней. В работе над убранством Благовещенского собора
встретились два великих мастера древней Руси, по-своему выразившие в
искусстве полную драматических столкновений эпоху. Феофан - в трагических, титанических образах, Рублев - в гармонически-светлых, воплотивших мечту о
мире и согласии между людьми. Именно эти два мастера были создателями
классической формы русского иконостаса. Работа в соборе была закончена за
один год. Неизвестно, как сложилась в дальнейшем судьба Феофана Грека, какими были его последующие работы. Ученые предполагают, что Феофан работал
как миниатюрист. Некоторые из них считают, что миниатюры двух знаменитых
рукописных памятников древней Руси - Евангелия Кошки и Евангелия Хитрово -
выполнены в мастерской Феофана, возможно, по его замыслу. Где мастер провел
последние годы жизни, - неизвестно. Умер он, вероятно, между 1405 и 1415
годами, так как из письма Епифания Премудрого становится известным, что в
1415 году великого живописца уже не было в живых. Византийский мастер нашел
на Руси вторую родину. Его страстное, вдохновенное искусство было созвучно
мироощущению русских людей, оно оказало плодотворное влияние на современных
Феофану и последующие поколения русских художников.
15. Дионисий.
С 70-х годов начинает работать Дионисий - наиболее прославленный мастер
зрелого 15 - раннего 16 века. Выделение его собственноручных работ
наталкивается на еще большие трудности, чем это имело место при изучении
произведений Андрея Рублева. Дионисий, бывший светским лицом, никогда не
работал один, а постоянно сотрудничал с другими мастерами. Вероятно, он был
членом большой дружины, состав которой менялся от заказа к заказу. Между
1467 и 1476 годами он расписывает, вместе с Митрофаном и “пособниками”
церковь Рождества Богородицы в Пафнутьевом монастыре . Так как имя
Митрофана, монаха московского Симонова монастыря, поставлено в житии на
первом месте, то, очевидно, он был старшим и, вероятнее всего, являлся
учителем еще молодого Дионисия. Несколько позднее Дионисий пишет “Деисус”
для построенного в 1481 году собора Каменного монастыря и в этом же году
выполняет вместе с некими Тимофеем, Ярцом и Коней “Деисус”, “праздники” и
“пророков” для возведенного Фиораванти Успенского собора в Москве.
Показательно, что на этот раз имя Дионисия упоминается на первом месте, из
чего можно заключить, что к этому времени он был уже весьма почитаемым
мастером. Огромная сумма в сто рублей, заплаченная за иконы архиепископом
ростовским Вассианом, приближенным лицом Ивана III, также говорит об
известности Дионисия. Около 1488 года художник расписывает заложенную в
1484 году соборную церковь Успения Иосифо-Волоколамского монастыря, причем
и здесь выступает в окружении помогавших ему мастеров — сыновей Феодосия и
Владимира, старца Паисия и двух племянников Иосифа Волоцкого — Досифея и
Вассиана. Последнее упоминание Дионисия относится к 1502—1503 годам, когда
он расписывает вместе со своими сыновьями храм Рождества Богородицы в
Ферапонтовом монастыре. Таким образом, расцвет деятельности художника
падает на 60—90-е годы 15 века и завершается хорошо сохранившейся росписью
Ферапонтова монастыря, которая в основной своей части должна была быть
выполнена из-за преклонного возраста мастера не столько им самим, сколько
его сыновьями и помощниками. Несомненно, Дионисий стоял в центре московской
художественной жизни. Он был связан с великокняжескими кругами и кругами
высшего духовенства, много работал для монастырей, где крепко держались
монашеские аскетические идеалы. Не исключена возможность, что именно ему
посвятил Иосиф Волоцкий свое написанное около 1490 года “Послание
иконописцу”, которое преследовало сугубо практическую задачу — осветить
наиболее злободневные вопросы, возникавшие в ходе полемики с иконо-
борствовавшими еретиками, и одновременно пресечь попытки создания новых, не
освященных традицией иконографических типов. С этой целью Иосиф Волоцкий
использовал со свойственным ему педантизмом огромную по объему
святоотеческую литературу, содержавшую учение о поклонении иконам. Но его
подход к этим первоисточникам был иным, чем у Нила Сорского. Последний
требовал, чтобы иноки не пользовались золотыми и серебряными сосудами и
излишними украшениями. Экстатическим формам византийского подвижничества
Нил Сорский противопоставлял “делание сердечное”. Иосиф же Волоцкий, хотя
на словах как будто бы солидаризировался с Нилом Сорским, в
действительности занимал совершенно иные позиции. Он всячески стремился
восстановить строгость монастырского устава и канонизировать не только его
формы, но и формы иконопочитания. При его поддержке и содействии монастыри
начали обставлять церковный культ все большей роскошью, в чем нельзя не
усматривать проникновение в церковную жизнь того репрезентативного начала, которое крепко утвердилось при дворе Василия III. В искусстве Дионисия
очень своеобразно переплетаются различные идейные течения его времени. И
он, подобно Рублеву, стремился к воплощению “неземной красоты”, к
изображению в образах святых таких людей, весь облик которых звал бы к
очищению и нравственному совершенствованию. И он оказывал предпочтение
состоянию внутренней сосредоточенности. И ему правилось передавать в своих
иконах и фресках силу мудрости, добротолюбие, смирение. Все это в какой-то
мере сближает его с Андреем Рублевым. Но в его произведениях настойчиво
дают о себе знать и новые тенденции. Это, прежде всего, усиление
каноничности художественного мышления, ведущее к повторяемости одних и тех
же мотивов движения, к стандартизации живописных приемов. В лицах святых
появляется нечто однообразное, снижающее их психологическую
выразительность, в пропорциях и очерках фигур обнаруживается неведомая
Рублеву хрупкость, порой носящая несколько нарочитый характер. Все, что
было в искусстве XIV века волевым и сильным, уступает у Дионисия место
особой мягкости и гармонической закругленности форм. Так “светлость”
Рублева переходит у Дионисия в “праздничность”, что уже само по себе
означает снижение высокой одухотворенности образа. Мастерская Дионисия
отличалась большой продуктивностью. В одной описи икон Иосифо-
Волоколамского монастыря, составленной в 1545 году старцем Изосимой и
книгохранителем Паисием, упоминаются девяносто икон Дионисия, работы его
сыновей Владимира и Феодосия, старца Паисия, Даниила Можайского, Михаила
Конина и некоего Новгородцева. При этом небезынтересно отметить, что уже в
то время письмо самого Дионисия не смешивалось с письмом его сыновей и
учеников, и отмечались такие подробности, как, например то, что икона
“Богоматерь Одигитрия” была исполнена самим Дионисием, а створки —
Феодосием, или что икона “Успение” принадлежала не самому мастеру, а его
сыновьям и ученикам. Житийные иконы писались обычно сообща. Так, например, в местной иконе Паисия, изображавшей рождество Богородицы, клейма выполнял
сын Дионисия Феодосии. Все это крайне затрудняет выделение собственноручных
работ Дионисия, тем более что до нас не дошли подписные произведения его
сотоварищей. Единственный, применимый здесь критерий — это критерий
качества. Но и он не может быть решающим, поскольку мы не знаем, какого
качественного уровня достигали работавшие с Дионисием мастера. Поэтому
будет правильнее говорить об иконах интересующей нас стилистической группы
как о произведениях мастерской Дионисия либо о произведениях его круга. За
последнее время была сделана попытка сблизить истоки дионисиевского
искусства с ростово-суздальской школой. Эту точку зрения нельзя признать
сколько-нибудь убедительной. Дионисий был чисто московским мастером, крепко
связанным с московскими традициями, особенно с традициями молодых учеников
и последователей Рублева (таких, например, как автор “Распятия” и “Явления
ангела женам-мироносицам” из праздничного ряда троицкого иконостаса). На
органическую связь с рублевскими традициями указывает также широкое
использование Дионисием и мастерами его круга в качестве образцов
московских икон раннего XV века. Это говорит о продолжении художником той
линии развития, которую возглавил в свое время Рублев. Дионисий сознательно
примкнул к ней, но времена и общая обстановка были иными, а отсюда — и иной
характер его искусства. Самая ранняя из дошедших до нас работ мастера —
датируемая 1482 годом икона “Богоматерь Одигитрия” в Третьяковской галерее.
Она происходит из собора Вознесения Вознесенского монастыря в Московском
Кремле. Летописец сообщает, что при пожаре 1482 года эта икона греческого
письма утратила свой красочный слой и оклад, доска же ее сохранилась. И
тогда Дионисию было поручено написать на той же доске икону “в тот же
образ”. Иконографический тип Богоматери Одигитрии (Путеводительницы) был
весьма почитаем на Руси (особенно в Москве). Известно, что архиепископ
Суздальский Дионисий вывез из Константинополя в 1381 году две точные копии
с прославленного образа Одигитрии и поместил их в своем суздальском соборе
и в нижегородском соборе. Возможно, что одна из этих копии попала в
Вознесенский собор. Но это могла быть и другая реплика, подобная той, которая хранится в Третьяковской галерее . Во всяком случае, Дионисий был
здесь связан тем образцом, который он должен был точно повторить. Лики, как
обычно у Дионисия, написаны очень мягко, без резких переходов от света к
тени. Санкирь нанесен тонким слоем, подрумянка отсутствует, плави незаметно
перетекают одна в другую. Это лишает лица рельефа и объема и в немалой
степени способствует их дематериализации. Изящные полуфигуры ангелов, облаченные в бирюзово-синие, зеленые и желтые одеяния, навеяны рублевскими
святыми. Они написаны в очень тонкой миниатюрной технике, дающей хорошее
представление о той манере письма мастера, в которой он работал, выполняя
произведения небольшого масштаба. С мастерской Дионисия связана
превосходная икона “Положение пояса и ризы Богоматери” в Музее
древнерусского искусства имени Андрея Рублева. Она исключительно красива по
своим светлым, праздничным краскам, среди которых преобладает красный цвет
с излюбленным Дионисием розоватым оттенком. Икона происходит из деревянной
церкви села Бородава, освященной в 1485 году. Ее строителем был Иоасаф (в
миру князь Исаак Михайлович Стригин-Оболенский), преемник того самого
архиепископа ростовского Вассиана, который заказал Дионисию в 1481 году
иконы для иконостаса московского Успенского собора. Икона “Положение пояса
и ризы Богоматери” особенно важна в том отношении, что она помогает
уточнить время исполнения житийной иконы “Митрополит Петр” в московском
Успенском соборе, клеймо которой с изображением посвящения патриархом Петра
в митрополиты всея Руси обнаруживает большую стилистическую близость к
иконе из села Бородава. Такова икона “Митрополит Алексий с житием”. Сюжеты
клейм призваны восславить деятельность высшего московского иерарха на
пользу Русского государства и Русской церкви. Как четко вписывается в
композицию каждая фигура и как согласно, как музыкально они сочетаются, друг с другом в неком светлом просторе, где царит покой и их поступь не
слышно. Подлинно классическая в достижении поставленной цели
искусства.“Творчество Дионисия, - пишет В.Н.Лазорев, - сыграло огромную
роль в истории древнерусской живописи ... С Дионисием парадное, праздничное, торжественное искусство Москвы стало на Руси ведущим. На него
начали ориентироваться все города, ему начали всюду подражать ...”
16. Симон Ушаков.
Одной из центральных фигур в искусстве XVII века был Симон Ушаков
(1626—1686). Значение этого мастера не ограничивается созданными им
многочисленными произведениями, в которых он стремился преодолеть
художественную догму и добиться правдивого изображения — «как в жизни
бывает». Свидетельством передовых взглядов Ушакова является написанное им, очевидно, в 60-х годах «Слово к любителю иконного писания». В этом трактате
Ушаков высоко ставит назначение художника, способного создавать образы
«всех умных тварей и вещей... с различным совершенством создавать эти
образы и посредством различных художеств делать замысленное легко видимым».
Выше всех «существующих на земле художеств» Ушаков считает живопись, которая «потому все прочие виды превосходит, что деликатнее и живее
изображает представляемый предмет, яснее передавая все его качества...».
Ушаков уподобляет живопись зеркалу, отражающему жизнь и все предметы.
«Слово к любителю иконного писания» было посвящено Ушаковым Иосифу
Владимировичу, московскому живописцу, уроженцу Ярославля, пользовавшемуся в 40—60-х годах значительной известностью.
Иосиф Владимиров — автор более раннего трактата об иконописании, в
котором он, хотя и не столь определенно, как Ушаков, также заявлял
себя: сторонником новшеств и требовал большей жизненности в искусстве.
Ушаков — художник, ученый, богослов, педагог— был человеком новой эпохи, новым типом мыслителя и творца. Будучи новатором в искусстве, он в то же
время понимал ценность старинных традиций русской культуры и тщательно
оберегал их. Достаточно вспомнить его роль при росписи Архангельского
собора в 1666 году. Именно в силу названных качеств, отмеченной редкой
широты взглядов он смог более тридцати лет стоять во главе русского
искусства.
Занимаясь воспитанием учеников и всячески стремясь передать им свои знания, он задумал даже издание подробного анатомического атласа. «Имея от господа
бога талант иконописательства... не хотел я его скрыть в землю... но
попытался... выполнить искусным иконописательством ту азбуку искусства, которая заключает в себе все члены человеческого тела, которые в различных
случаях требуются в нашем искусстве, и решил их вырезать на медных
досках...» — писал о своем замысле Ушаков, однако атлас, по-видимому, издан
не был.
Примером ранних работ Ушакова может служить икона «Благовещение с
акафистом» 1659 года, написанная им вместе с двумя другими иконописцами —
Яковом Казанцем и Гавриилом Кондратьевым. Великолепием архитектурных фонов
и миниатюрной тонкостью письма икона во многом напоминает работы
строгановских мастеров начала XVII века, подробно иллюстрируя сложное
песнопение.
С первых лет самостоятельного творчества определился интерес Ушакова к
изображению человеческого лица. Излюбленной темой его становится Спас
Нерукотворный. Изображений Спаса работы Ушакова сохранилось несколько — в
собрании Третьяковской галереи, в иконостасе Троицкого собора Троице-
Сергиевой лавры в Загорске, в Историческом музее и т. д. Самая ранняя из
этих икон относится к 1657 году и хранится в Московской церкви Троицы в
Никитниках. Настойчиво повторяя эту тему, художник стремился избавиться от
условных канонов иконописного изображения и добиться телесного цвета лица, сдержанной, но отчетливо выраженной объемности построения и почти
классической правильности черт. Правда, иконам Спаса работы Ушакова
недостает одухотворенности русских икон XIV—XV веков, но это в известной
мере искупается искренним старанием художника воссоздать на иконе возможно
правдоподобнее живое человеческое лицо.
Ушаковым была написана икона Владимирской богоматери, носящая название
«Насаждение древа государства Российского» (1668). Икону эту следовало бы
считать картиной триумфа русской государственности. В нижней части ее
изображены — стена Московского Кремля, за ней Успенский собор, главная
святыня Русского государства. У подножия собора князь Иван Калита —
собиратель русских земель и митрополит Петр, первым перенесший митрополичью
кафедру из Владимира в Москву, сажают древо Русского государства. На ветвях
его размещены медальоны с портретами всех наиболее значительных
политических деятелей Древней Руси. В центральном, самом большом медальоне, представлена икона Владимирской Богоматери, почитавшейся покровительницей
Москвы. Внизу, на кремлевской стене, стоят царь Алексей Михайлович и царица
Мария Ильинична с царевичами Алексеем и Федором. Портреты царя и царицы
Ушаков постарался сделать возможно более похожими.
Сохранились сведения о ряде портретов, написанных Ушаковым. Некоторые из
них были исполнены в новой для древнерусского искусства технике масляной
живописи, К сожалению, до сих пор ни одного из этих портретов обнаружить не
удалось. Ушакову, несомненно, были знакомь! некоторые основы перспективы.
Об этом свидетельствуют не только изображение Кремля в иконе («Насаждение
древа»), но и подробно и тщательно разработанные архитектурные фоны
некоторых гравюр, исполненных на меди по его рисункам гравером Афанасием
Трухменским («Давид», «Варлаам и Иоасаф»),
Для характеристики чрезвычайно разносторонней личности Ушакова следует
указать, что он не только был теоретиком, живописцем, рисовалыциком-
«знаменщиком», автором многих рисунков для гравюр, воспроизводившихся
русскими граверами второй половины XVII века, но, по-видимому, и
сам гравировал: ему приписываются награвированные в 60-х годах на меди
сухой иглой листы «Отечество» (Троица) и «Семь смертных
грехов».
17. Житийные иконы.
Наряду с декоративностью проявляется интерес к занимательному сюжету, а
отсюда - любовь к подробностям, второстепенным деталям, мелочам. Эта
тенденция в конце концов приведет к тому, что из лаконичного строго
структуированного текста икона превратится в многословный рассказ. Широкое
распространение в XVI веке получают житийные иконы, потому что текст жития
дает возможность художнику сосредоточиться на подробностях рассказа. Еще на
рубеже XV-XVI вв. Дионисий создал несколько житийных икон, ставших
классическими образцами этого жанра и эталоном для иконописцев последующих
поколений. Лучшие дионисиевские иконы - это образы святителей московских
Петра и Алексея. Икону "Святитель Петр с житием" Дионисий написал для
Московского Успенского собора, где покоились мощи первого московского
митрополита. Икону "Святитель Алексий с житием" он написал для Чудова
монастыря, где был захоронен митрополит Алексий. Обе иконы довольно
крупного размера, лаконизм средника гармонично сочетается с клеймами, каждое из которых отличается четкостью композиции, хорошо прочитывается на
расстоянии. Колорит икон светлый и праздничный, создающий возвышенное
настроение. Это образ небесного торжества святого, прославленного в своем
служении Богу. Вслед за Дионисием житийные иконы писали его сыновья -
Феодосий и Владимир, в частности, образ Сергия игумена Радонежского.
Соотношение средника и клейм остается столь же гармоничным, но колорит уже
теряет свою легкость и прозрачность. Дальнейшее развитие этого жанра ведет
к разрастанию количества клейм, к их измельчению, к сюжетным перегрузкам.
Внимание зрителя переключается со средника на клеимы, в композицию которых
включается все больше подробностей и деталей. Такая икона становится уже не
столько моленным образом, сколько книжкой с картинками, которые интересно
разглядывать. В конце концов это приводит к тому, что художники вместо
средника начинают рисовать то же клеймо, но большое. Икона теряет свою
центрированность, а в конечном счете - духовную концентрацию. Яркий пример
тому - икона "Петр и Феврония в житии" (руб. XVI-XVII вв.), здесь на
среднике изображен Муром в виде сказочного града Китежа, в лабиринтах
которого затерялись фигурки святых. Самое удивительное, что в этой иконе
практически не видны лики. Вспомним, что классическая византийская икона
трактовала иконный образ как небесный портрет святого. В домонгольских
русских иконах нашему взору являлись лики неземной красоты с
преувеличенными распахнутыми глазами. Иконописцы рублевского времени также
уделяли большое значение ликам, живое выражение которых надолго остается в
памяти. В XVI веке личное письмо совершенно невыразительно (или практически
отсутствует, как мы видели в иконе "Петр и Феврония"). Лик перестает быть
смысловым центром иконы.
19. Монументальная живопись Новгорода.
Самым ранним памятником новгородской монументальной живописи является
совершенно уникальный по своему стилю фрагмент росписи, сохранившийся в
южной
галерее собора св. Софии в Новгороде. Этот собор был построен между 1045 и
1050
годами и оставался нерасписанным до 1108 года. По-видимому, до этого времени ин-
терьер украшали лишь отдельные изображения святых, размещенные на столбах и
выполнявшие роль своеобразных монументальных икон. К их числу и относится
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: сочинения по литературе, роботы реферат.
Категории:
1 2 3 | Следующая страница реферата