Византийская культура
| Категория реферата: Рефераты по культурологии
| Теги реферата: диплом, экономические рефераты
| Добавил(а) на сайт: Вит.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата
В церковной архитектуре того времени — базилика как форма культурного здания в виде удлиненной трехнефной постройки отживает свой век. Ее место занимает крестово-купольный храм, имевший в плане форму креста с равными ветвями и куполом в центре. Становление крестово-купольной архитектуры было подлинным и сложным процессом. Ее начало может быть отнесено еще к VI в., когда был создан шедевр купольной архитектуры — София Константинопольская, а завершение в основном X столетию. В X—XII вв. крестово-купольное зодчество стало развиваться как в самой Византии, так и в сопредельных с ней странах, но этот вид культурного зодчества был лишь общей канвой, на основе которой развивались его различные варианты. Появление крестово- купольной архитектуры было связано с изменением общественных отношений и эстетических представлений в империи.
Новые тенденции появились и в изменении социального содержания
архитектуры. Прежде всего, происходит сокращение масштабов храма.
Грандиозные храмы для народа уходят в прошлое. Распространение получают
сравнительно небольшие церкви, предназначенные для городского квартала, сельского прихода, монастыря или замка. Одновременно храм растет в высоту:
изменяются пропорции здания, вертикаль становится преобладающей идеей, устремление ввысь дает новое эмоциональное и эстетическое наполнение
культовому зодчеству. Если раньше главную роль в культовом зодчестве играла
внутренне пространство, купол смотрелся изнутри и символизировал Вселенную, то в XI—XII вв. все большее значение приобретает значение внешний вид
храма. Украшение фасада здания теперь входит в общий архитектурный
замысел, в единую композицию. Вместо замкнутых и закрытых фасадов и стен
появляются новые архитектурные формы: фасады членятся, украшаются легкими
колоннами и полуколоннами, растет число узких и длинных оконных проемов, впервые появляется асимметрия. Вешний декор здания становится самодовлеющем
элементом архитектуры, увеличивая его художественную выразительность[2].
В архитектуру экстерьера смело и с большим вкусом вводятся цвет и декоративные украшения. Широко применяются облицовки фасадов разноцветными камнями, кирпичным узорочьем, декоративное чередование слоев красного кирпича (плинфы) и белого раствора, яркие изразцы в виде фризов. Цвет создает новый художественный облик храмов. Окончательно этот новый стиль сложился в XI в., но достиг своего апогея в XII в. В течение двух столетий происходит детальнейшее развитие основных черт нового стиля. Ощутимее становится связь внешнего и внутреннего облика храма, усиливается воздушность, легкость, элегантность архитектурных пропорций, колонны в храме делаются тоньше, удлиняется барабан купола — он становится легким, стройным, со множеством вертикальных членений, с окнами, усиливающими эффект освещения.
Во внутреннем пространстве храма прослеживается стремление к достижению большого единства. Наблюдается строгая центричность и повышение подкупольного пространства, красота храма ныне во многом определяется его устремленностью ввысь, в небеса. Во внешнем оформлении храма порой появляются пирамидальный ритм, ажурность и красочность фасадов, светотеневые контрасты. Архитектурные формы храмов второй половины XI—XII в. становится утонченнее, совершеннее, жизнерадостнее, их красочная ажурность и легкость резко контрастируют с глухим, суровым, аксетичным наружным обликом зданий предшествующего времени. Прежняя замкнутость и отрешенность уходят в прошлое, храм теперь следует созерцать не только изнутри, но и снаружи.
Тем не менее, на большой территории империи старые и новые формы
культового зодчества долгое время сосуществовали. В отдельных областях
преобладание получали те или иные архитектурные тенденции. В Греции с
особой силой проявлялись традиции античного и ранневизантийского зодчества.
В XI в. здесь строятся монументальные храмы, сохранявшие многое от более
ранней архитектуры, но и несущие уже элементы нового стиля. К их числу
принадлежат прославленные памятники архитектуры и живописи: Собор монастыря
Хосиос-Лукас в Фокиде и монастырь Дафнии близ Афин. Собор монастыря Хосиос-
Лукас был воздвигнут императором Василием II в прославление своих военных
побед и неоднократно достраивался.
Собор монастыря Хосиос-Лукас, это большой пятинефный храм, удлиненный формы с запад на восток, видимый издалека из-за своего огромного купола, покоящегося на низком барабане. Храм монастыря Дафнии близ Афин (конец XI) меньше, чем собор Хосиос-Лукас, но, быть может, именно это придает ему особую цельность и гармонию. Он значительно более чем его предшественник, устремлен ввысь, менее монументален и громоздок. Пропорции храма Дафнии отличаются стойкостью и пластичностью. Наружный вид здания строг и выразителен. Его декор не перегружен деталями, но одновременно и достаточно наряден. Сохраняя античные архитектурные основы, этот храм демонстрирует в то же время усиление влияние нового стиля в византийском зодчестве[3].
О светской архитектуре X—XII вв. можно узнать преимущественно из
литературных памятников и описаний современников. В этот период непрерывно
шло строительство и украшение императорских дворцов в Константинополе.
Комплекс Большого дворца, раскинувшийся на берегу Мраморного моря, постоянно разрастался, отделывался цветными мраморами и мозаиками, что
придавало ему все большую парадность и праздничность. В X в. в этом
комплексе был заново отстроен дворец Вуколеон, получивший название от
украшавшей его скульптурной группы быка и льва. Все торжественные приемы и
церемонии X — первой половины XI в. проходили в комплексе зданий Большого
дворца.
При Комнинах императорский двор покинул Большой дворец, старый центр
византийской державы, символ ее власти и могущества. По политическим
причинам резиденция василевсов была перенесена во вновь отстроенный
Влахенский дворец, расположенный на северо-западной окраине столицы.
Алексей I Комнин воздвиг здесь Дворец рядом с храмом Влахенской Божий
Матери. Именно здесь он принимал крестоносных вождей и показывал сокровища
имперской казны. Император Мануил I Комнин в 1156 г. расширил этот дворец, построив роскошный зал, украшенный мозаиками, на которых были изображены
его походы и упомянуты названия 300 завоеванных им городов. Крестоносцы, захватив в 1204 г. Влахенский дворец, удивлялись его роскошному убранству и
красоте парадных зал.
Дворцы аристократов и богатые дома горожан и провинциальной знати
возводились по всей империи. Представление о дворце провинциального
владетеля дает нам описание имения Дигениса Аркита в поэме о его подвигах.
Дворец представлял собой прямоугольное строение из тесаного камня и был
украшен колоннами, кровля сверкала мозаикой, а полы выложены полированным
камнем. Описания светской архитектуры встречаются и в византийских романах
XII в., и в исторической эпистолярной литературе. До XIII в. византийскою
архитектуру можно считать одной из самых развитых и совершенных в
средневековом мире. Она оказала влияние на широкий ареал стран — Болгарию,
Сербию, Русь и даже в какой-то мере на романский Запад. Древнерусское
государство обязано Византии первыми выдающимися архитектурными
достижениями.
К X в. в византийском изобразительном искусстве, в частности в живописи, окончательно складывается иконографический канон — строгие правила изображения всех сцен религиозного содержания и образов святых, а также устойчивый канон в изображении человека. Эстетика созерцательного покоя, торжественной умиротворенности, неземной упорядоченности влекла за собой создание устойчивой и неизменной иконографии. Иконографические типы и сюжеты почти не изменялись в течение столетий. Глубокий спиритуализм эстетических воззрений византийского аристократического общества не увел, однако, искусство Византии окончательно в мир голой абстракции. В отличие от мусульманского Востока, где примат духовного начала над плотским привел к господству в изобразительном искусстве геометризма и орнаментальных форм, вытеснивший изображение человека, в искусстве Византии человек все же остался в центре художественного творчества. После победы над иконоборцами в Византии вновь утвердились идеи антропоморфенизма. В искусстве опять обратились к эллинизму, но при глубокой переработке его традиций с целью повышения духовности художественного творчества. Если языческий мир воспевал в человеке телесную красоту, то византийское искусство прославляло его духовное величие и аскетическую чистоту[4].
В стенных росписях, в мозаиках и иконах и даже в книжной миниатюре
голова как сосредоточение духовной жизни становится доминантой человеческой
фигуры, тело же стыдливо скрывается под струящимися складками одеяний, линейная ритмика сменяет чувственную экспрессию. В изображении
человеческого лица на первый план выносится одухотворенность, внутреннее
величие, глубина душевных переживаний. Огромные глаза с экстатически
расширенными зрачками, высокий лоб, тонкие, лишенные чувствительности губы
— вот характерные черты портрета в византийском искусстве классического
средневековья. Из культового, художественного творчества почти совсем
исчезает скульптура как искусство, прославляющее телесную, а не духовную
красоту. Ее сменяет плоский рельеф и живопись (мозаика, фреска, икона).
Отныне художник должен изображать не только тело, но и душу, не только
внешний облик, но и внутреннею духовную жизнь своего героя. В этом, кстати
сказать, важное отличие византийского искусства от западноевропейского, где
скульптурные изображения Христа, мадонн, святых приобрели широчайшее
распространение.
Впечатление пассивной созерцательности, замкнутости художественных
образов достигается в результате строгой фронтальности изображений и особой
колористической гаммы. Вместо античного импрессионизма с его тончайшей
нюансировкой нежных полутонов, в Византии с Х в. господствуют плотные
локальные краски, наложенные декоративными плоскостями, с преобладанием
пурпурных, лиловых, синих, оливково-зеленых и белых тонов. Образ человека
как бы окончательно застывает в величественном бесстрастии, лишается
динамизма, олицетворяет состояние созерцательного покоя. Непревзойденным
образцом монументального искусства Византии середины IX в. являются мозаики
Софии Константинопольской. Этот шедевр искусства неоклассического стиля был
восстановлен в апсиде собора на месте уничтоженных иконоборцами мозаик, о
чем свидетельствует сохранившееся надпись.
Величественная, сидящая в спокойной статуарной позе огромная фигура
Марии с младенцем на руках — воплощение возвышенной одухотворенности в
сочетании с чувственной прелестью. Прекрасное лицо Марии дышит мягкой
женственностью и мудрым спокойствием. Стоящий рядом архангел Гавриил
поражает сходством с никейскими ангелами, он — воплощение земной и
одновременно небесной красоты, эллинистического сенсуализма в соединении с
византийским спиритуализмом. Мозаики выполнены талантливым мастерами, отличаются утонченным артистизмом в соединении с аристократической манерой
выполнения. По словам известного знатока византийской живописи В. Н.
Лазарева, в них есть нечто «врубелевское». По его мнению, мозаики Софии
Константинопольской — высшее воплощение византийского гения[5].
Другие мозаики Софии (IX — начало XI в.) несколько уступают по
художественному мастерству этому шедевру, но интересны по своему сюжету.
Это две сцены, имеющие не только художественное, но и историческое
значение. На одной из них, находящийся в люнете над входом из нарфика в
храм, изображен император Лев VI (996-912), преклонивший колена перед
стоящим Христом, над которым в медальонах расположены образцы Марии и
Ангела. Смысл сцены — преклонение власти земной перед властью небесной. На
другой мозаике начала XI в. в южном вестибюле храма св. Софии перед сидящей
на троне Богоматерью с младенцем стоят по сторонам император Константин I, приносящий в дар модель города Константинополя, и император Юстиниан, подносящий мадонне модель собора св. Софии; византийские императоры просят
заступничества у Богоматери за великий град и его главную церковь. Обе
мозаики — произведения высокого столичного искусства — привлекают красочным
богатством, правильностью пропорций, портретным сходством императоров и
роскошью их одежд.
Вторая половина XI в. и весь XII в. — классическая эпоха в истории
византийского искусства, его высочайший расцвет. Обобщенный
спиритуалистический стиль получает законченность, единство формы и
иконографии, четкое выражение эстетических идеалов. Вместе с тем в нем
появляются новые черты. Стилизованная линия делается тонкой, абстрактной, контуры фигур становятся легкими, воздушными, движения выглядят более
естественными, в колористической гамме наряду с плотными, определенными
красками, близкими к эмалям, появляются переливчатые тона, сообщающие
изображениями ирреальность, сияние; цвет и свет сливается в общей гармонии.
Шедевром монументальной живописи второй половины XI в. являются
замечательные мозаики и фрески уже упоминавшегося монастыря Дафнии близ
Афин. Они составляют единый изумительный ансамбль, подчиненный строгому
иконографическому канону.
Композиция всех росписей глубоко продумана: в куполе изображен
Пантократор грозный и могучий властелин мира, а на апсиде — сидящая
Богоматерь с младенцем в окружении ангелов и святых. Все расположение фигур
построено с тонким пониманием законов композиции. Живой ритм фигур
проникнут радостным мироощущением. Рисунок мозаик и фресок отличается
совершенством, для достижения большей выразительности лиц применяется
объемная лепка, удлиненные пропорции придают изображению изящество и
стройность, движения фигур естественны и принужденны. Поражает богатство
чистых, сочных и вместе с тем нежных красок, что в соединении с золотом и
серебром составляет изысканную цветовую палитру. Надо сказать, росписи
монастыря Дафнии напоминают фрески Рафаэля[6].
Еще одним шедевром византийского классического стиля являются
сравнительно недавно открытые мозаики южной галереи храма св. Софии в
Константинополе (XII в.) Это, прежде всего великолепный Иисус. В центре
расположен Христос — величественный, мудрый, суровый; по одну его сторону
стоит Мария с необычайно красивым, нежным, скорбным лицом, по другую —
Иоанн Креститель, его мощная фигура дышит трагической силой и
напряженностью. Одухотворенные лица, исполненные возвышенной духовности, сохраняют объемность и рельефность. Впечатление усиливает красочная лепка, богатство цветовых оттенков, почти акварельная изысканность колорита.
Верное чувство пропорций соразмерность частей фигур восходящие к традициям
эллинизма, соединяются с экспрессией и суровостью византийского
неоклассицизма[7].
На той же южной галерее Софии Константинопольской был открыт еще один
мозаичный ансамбль, на этот раз светского характера, с портретами
императоров и императриц. На одной из мозаик изображены император
Константин IX Мономах (1042-1054) и его супруга императрица Зоя (умерла в
1050г.) Оба в строгих фронтальных позах, облаченные в роскошные парадные
одежды, с венцами на головах стоят по сторонам восседающего на троне
Христа. В руках василевса мешочек с золотом — дар на содержание церкви, в
руках василиссы свиток — вероятно, дарственная грамота, подтверждающая
привилегии храма. Рядом на стене император Иоанн Комнин (1118-1143), его
супруга Ирина, дочь венгерского короля Ладислава, и их сын Алексей. Они
стоят по сторонам Богоматери с младенцем на руках, в таких же фронтальных
позах, со всеми регалиями императорской власти и с дарами в руках[8].
В XI—XII вв. наблюдается подъем и в искусстве иконописи. От этого
периода сохранилось несколько прекрасных образцов византийских икон, преимущественно столичной школы живописи. Своеобразна и по сюжету, и по
исполнению константинопольская икона XI в. из собрания монастыря св.
Екатерины на Синае. Она изображает восхождение к небесам монархов по
лестнице нравственного самоусовершенствования и духовных подвигов:
отступившихся же монархов нечистая сила тянет в ад, что придает иконе
известную наивность и фантастичность, несмотря на реалистические черты в
изображении фигур и лиц, на правильные их пропорции, восходящие к
эллинистическим традициям. От XII в. сохранилась шедевр византийской
иконописи — икона Владимирской Богоматери (Москва, Третьяковская галерея).
Впечатляет и другая византийская икона XII в. — Григорий Чудотворец —
хранящаяся в Эрмитаже Санкт-Петербурга. Суровое, аскетическое лицо Григория
мужественно и спокойно, его взгляд глубок и сосредоточен.
Невозможно перечислить в данном разделе все иконописные памятники
Византии той эпохи. Отметим только, что при Комнинах в связи с постоянными
войнами и усилением военной знати сильно поднялась популярность святых —
защитников и покровителей военного сословия. На мозаиках, фресках, иконах, эмалях, на изделиях из слоновой кости и небольших походных иконах из
стеатита все чаще появляются изображения святых-воинов: Дмитрия Солунского,
Феодора Стратилата («полководца»), Федора Тирона («новобранца») и особенно
св. Георгия. Иконографические образы этих персонажей милитаризируются.
Иконографический тип св. Георгия претерпевает эволюцию. Если в X—XI вв. он
изображается в виде пешего война с копьем в правой руке, опирающегося левой
на щит, то в XII в. получает распространение конный образ Георгия без
дракона или иногда поражающего змея. Образ Георгия-воина приобрел огромную
популярность в странах Юго-Восточной и Восточной Европы, особенно на Руси.
Изумительного блеска и совершенства достигает константинопольская книжная миниатюра в XI и особенно в XII в. Тонкий, каллиграфически четкий орнамент, теплый, желтоватый фон пергамента, коричневые чернила, обилие золота в декоре, мягкая колористическая гамма миниатюр, классические пропорции фигур, легкость и непринужденность их поз — все это создает чарующее впечатление. Разумеется, в книжной миниатюре происходили те же сдвиги в стиле и интерпретации изображения, что и в монументальной живописи. В XII в. миниатюры книжных кодексов становятся особенно красочными, их декор дополняется введением архитектурных пейзажей, сложной орнаментикой, движения фигур становятся более порывистыми и экспрессивными, широко применяется золотой фон.
XI век был периодом необычайного взлета книжной иллюстрации. Центром
создания поистине великолепных кодексов стал императорский скрипторий в
Константинополе. Здесь по заказу императоров создавались настоящие шедевры
книжной миниатюры. К их числу относятся рукопись «Слов» Иоанна Златоуста, выполненная для императора Никифора Вотаниата (1078-1081). На одной из
миниатюр изображен сам Никифор Вотаниан в пышном императорском облачении, в
лице его проступают восточные черты, что говорит о портретном сходстве, схваченном художником. В живописи этого кодекса чувствуется влияние
искусства Востока. Рукопись хранится в Парижской Национальной библиотеке.
Другой жемчужиной искусства столичных мастеров миниатюристов является
датируемая 1072 г. рукопись Нового Завета, созданная для императора Михаила
II Дуки (Библиотека Московского университета). Крохотный по размерам
кодекс, украшенный изысканной живописью, изящными заставками и инициалами,
— подлинный шедевр книжного искусства. Колорит миниатюр обоих рукописей
отличается мягкостью и теплотой, преобладают светлые тона, рисунок тонок и
динамичен. В ряд с этими шедеврами можно поставить Псалтирь XI в. из
Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге, созданную между 1074-1081 гг. для
одного из византийских императоров. Ювелирная тщательность орнаментики, мягкость и нежность колорита выделяют эти миниатюры из числа других, тоже
высокохудожественных кодексов XI в[9].
От XII в. сохранилось также достаточно большое число памятников
византийской миниатюры, ныне они хранятся в библиотеках многих европейских
стран, в том числе и в России. Среди них выделяется рукопись сочинений
Монаха Якова (XII в.) с прекрасными миниатюрами. Особенно впечатляет
многофигурная миниатюра «Вознесение Христа». Сцена Вознесения
развертывается в колоннаде огромного византийского храма, увенчанного пятью
куполами и отделанной мозаикой и разным камнем. Фигуры Марии и апостолов
изображены в живых смятенных позах, фигура Христа помещены в медальон, уносимый в небеса ангелами. Высокое художественные качества и
исключительное мастерство создателей этих памятников выдвигают их на видное
место среди произведений книжной миниатюры средневековья. Достойные
параллели они находят в Европе, пожалуй, лишь во французских рукописях XIII-
XIV вв.
X-XII века — период нового подъема византийского монументального
искусства и архитектуры — были ознаменованы также расцветом прикладного
искусства: ювелирного дела, резьбы по кости и камню, производства изделий
из стекла, керамики и художественных тканей. Художественное творчество в
Византии было подчинено единой системе миропонимания, философско-
религеозного мировоззрения, единым эстетическим принципам. Поэтому все виды
искусств были тесно связаны между собой единой системой художественных
ценностей, общностью сюжетов, стилистических и композиционных принципов.
Книжная миниатюра и прикладное искусство так же подчинялись этим общим
законам, хотя в разной степени. Их эволюция шла в русле качественных
изменений всей художественной системы византийского общества.
В Византии, как ни где в средневековом мире, наблюдался органичный
художественный синтез зодчества, живописи, скульптуры, прикладного
искусства. Прикладное искусство в Византии, помимо практических функций, имело часто сакральное, репрезентативное, символическое назначение. Отсюда
высочайшие эстетические требования, предъявляемые к искусству малых форм.
Церковная утварь, императорские регалии, одежда церковных иерархов и
придворной знати, реликварии и ларцы императоров и императриц, роскошные
ювелирные украшения, которые носили не только василиссы и придворные дамы, но и императоры, высшие чиновники, духовенство, — все эти украшения часто
становились недосягаемым образцом для художников других стран.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат деятельность, конспект.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата